Quantcast
Channel: Adivina Quién Viene al Cine
Viewing all 495 articles
Browse latest View live

ESTRENOS DEL 2 DE AGOSTO

$
0
0

Hemos llegado a la mitad de la temporada estival. Las superproducciones de Hollywood propias de estas fechas siguen llegando a las carteleras, aunque ésta sigue resistiéndose a dar cifras verdaderamente estimulantes. El estreno de una película con gancho comercial como “Lobezno Inmortal” ha quedado lejos de las cifras que se esperaba de ella, y esta semana le toca la tentativa a “Los Pitufos 2” y “Guerra Mundial Z”, con la esperanza de que el cine familiar o Brad Pitt triunfen donde otros se han quedado a medio camino.

Lo que el día debe a la noche

La propuesta de cine de autor y europeo de esta semana es “Lo que el Día Debe a la Noche”, basada en el libro homónimo del célebre escritor Mohammed Moulessehoul, aunque publicado bajo el pseudónimo de Yasmina Khadra. Esta cinta de producción francesa viene dirigida por Alexandre Arcady, veterano cineasta, quien se diera a conocer a principios de los 80 del pasado siglo con las cintas “Todos Hacemos la Guerra” y “Asalto al Banco de Montreal”.

Younes sólo tiene nueve años cuando su padre se queda arruinado. Totalmente agobiado, resuelve confiar el niño a su hermano, un farmacéutico integrado en la comunidad occidental de Orán (Argelia). El niño crece entre jóvenes colonos de los que se hace amigo inseparable. Una existencia privilegiada que ni la Segunda Guerra Mundial ni las convulsiones de un nacionalismo árabe en plena expansión pueden perturbar. Hasta el día en que llega a la ciudad Émilie, una joven fascinante que se convertirá en el objeto de deseo de todos ellos y que pondrá a prueba su amistad.

La cinta está protagonizada por Fu'ad Aït Aattou, Nora Arnezeder, Anne Parillaud, Vincent Perez, Anne Consigny y Mohamed Fellag.

Los Pitufos 2

Los Pitufos, los populares personajes de comic creados por el belga Peyo, han tenido una larga relación con el cine, que les ha ayudado a ganar mayor popularidad, ya fuera con la serie de animación que se emitió a lo largo de los años 80, como con su renacimiento al cine digital con la producción norteamericana de 2011. “Los Pitufos 2” es, por lo tanto, la secuela de esta última y vuelve a contar tras la cámara con el cineasta Raja Gosnell.

En esta segunda entrega el malvado brujo Gargamel crea una pareja de criaturas revoltosas, una copia de los pitufos, llamados los Malotes y que espera le permitan aprovecharse de la poderosa y mágica esencia de los Pitufos. Pero cuando descubre que sólo un auténtico Pitufo le puede dar lo que quiere –y que solamente un secreto que conoce Pitufina puede transformar a los Malotes en verdaderos pitufos- Gargamel secuestra a Pitufina y la lleva a París, lugar donde se ha ganado la adoración de millones de seguidores que lo consideran como el hechicero más grande del mundo. Por lo que está en manos de Papá Pitufo, Torpe, Gruñón y Vanidoso regresar a nuestro mundo, y reunirse con sus amigos humanos Patrick y Grace Winslow para rescatar a Pitufina.

La cinta vuelve a recuperar a Neil Patrick Harris y Jayma Mays como el matrimonio Winslow, mientras que Hank Azaria repite como Gargamel. La voz de los pitufos en su versión original pertenece a Jonathan Winters (Papá Pitufo), Katy Perry (Pitufina), George Lopez (Gruñón), Anton Yelchin (Torpe) y John Oliver (Vanidoso), incorporándose en el bando de los Malotes Christina Ricci (Vexy) y J.B. Smoove (Hakus).

Guerra Mundial Z

Basada en la novela homónima de Max Brooks, “Guerra Mundial Z” es la versión blockbuster de fenómeno zombie que inunda desde hace varios años el cine y la televisión. Dirigida por Marc Foster, quien parece haber abandonado ya producciones atípicas como “Descubriendo Nunca Jamás” o “Más Extraño que la Ficción” en favor de títulos de corte industrial como “Quantum of Solace”, la cinta opta por ser principalmente un vehículo de lucimiento para su actor protagonista, Brad Pitt.

Gerry Lane es un experto investigador de las Naciones Unidas forzado a tratar de parar lo que podría ser el fin del mundo en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana le hace recorrer el mundo entero buscando respuestas sobre cómo parar la horrible pandemia, intentando salvar las vidas de millones de desconocidos, así como la de su propia familia.

Junto a Pitt encontramos a los actores Mireille Enos, Eric West, Matthew Fox, David Morse, James Badge Dale y David Andrews.


“LOBEZNO INMORTAL”. LOBEZNO ENCADENADO.

$
0
0
wolverine poster
Resulta curioso que un personaje tan popular, cinematográficamente atractivo y carismático como Lobezno se encuentre con tantos obstáculos para llegar a la gran pantalla. Tras su presentación en en celuloide, allá por el año 2000, en la primera aventura de los “X Men” a cargo de Bryan Singer, el personaje encontró la encarnación adecuada en la figura de un en aquel entonces desconocido Hugh Jackman. El actor daba así el salto de papeles en series de televisión y telefilms en su país natal, Australia, al cine de Hollywood y conseguía el beneplácito de los fans y el resto de espectadores. A partir de este momento, la identificación del personaje con el actor ha sido indisoluble, como previamente Christopher Reeve y Superman o con posterioridad Robert Downey Jr. y Iron Man. Pese a la popularidad que le dio el papel, la carrera posterior de Jackman ha sido un tanto irregular, con algún éxito aislado (“Operación Swordfish”, “Acero Puro”) y títulos con cineastas de prestigio para asentar su faceta dramática (“La Fuente de la Vida”, “El Truco Final”), pero también con vehículos pensados para su lucimiento que fracasaban estrepitosamente (“Van Helsing”, “Australia”) o películas que pasaron por las carteleras sin dejar huella (“Siempre a tu Lado”, “Kate & Leopold”, “Scoop”). Habitual en el cine de animación (“Ratópolis”, “Happy Feet”, “El Origen de los Guardianes”), el actor siempre se ha apoyado en las diferentes entregas de los X Men o de Lobezno en solitario para depurar su estatus en Hollywood a consecuencia de un itinerario desigual. No fue hasta el año pasado con su papel protagonista de Jean Valjean en “Los Miserables” que el actor incorporara a su filmografía otro personaje con el que ser identificado claramente por el espectador.
wolverine jackman
Por su parte, tras robar la función en las tres primeras entregas de los “X Men”, el estudio apostó por producir cintas en solitario de algunos de los personajes, empezando por aquella con la que aspiraban un mayor impacto en taquilla, “X Men: Orígenes. Lobezno”. Desgraciadamente, este spin off se saldó con una nefasta recepción a nivel de crítica y público. Un guion garrafal, una dirección errática de Gavin Hood, las intromisiones de la Fox para controlar el resultado final, fueron algunas de las razones de este fracaso artístico y comercial. El siguiente paso fue apostar por un cineasta de peso cuyo nombre reflejara que el estudio y Jackman como productor y protagonista se tomaban al personaje en serio. El actor convocó a su amigo Darren Aronofsky, con el que había colaborado en “La Fuente de la Vida” y tras el éxito comercial de “Cisne Negro”, el estudio no puso pegas a ceder las riendas de la franquicia a un autor tan particular. Aronofsky llevaba años intentando realizar su propia película de superhéroes (antes que Nolan y su “Batman Begins”, el cineasta estuvo trabajando en una adaptación de la novela gráfica de Fran Miller “Batman: Año Uno”). Cuando todo parecía tomar el camino correcto, Aronofsky se divorció de su mujer, Rachel Weisz, y decidió que no podía pasar un año en Japón alejado de sus hijos, por lo que abandono el proyecto a corto plazo para iniciar el rodaje.
wolverine mangold
Este varapalo fue cubierto con la contratación de James Mangold, un cineasta que no tenía el aplauso crítico de su predecesor, pero que a lo largo de su carrera había demostrado una capacidad para alternar y combinar elementos artesanales del cine con un cierto apunte autoral, además de ser un director de probada eficacia sobre todo en el tratamiento de personajes y trabajo con los actores. Si bien ya su opera prima, “Heaven” de 1995, había recibido buenas críticas, la cinta que le dio a conocer fue “Copland”, donde el cineasta se atrevió a dar un papel protagonista dramático a Sylvester Stallone, en un reparto que además albergaba a bestias pardas de la interpretación como Robert DeNiro, Harvey Keitel o Ray Liotta. La filmografía de Mangold creció de manera afortunada gracias al éxito de títulos como “Inocencia Interrumpida”, “En la Cuerda Floja” y “El Tren de las 3.10”, mientras que no se le caían los anillos por aceptar encargos alimenticios para la industria como “Kate & Leopold”, “Identidad” o “Noche y Día”. “Lobezno Inmortal” claramente pertenece a este segundo grupo, aunque con el reto añadido de tener que generar una cinta que funcionara a todos los niveles (comercial, crítico, como cinta de acción y efectos, pero también en el desarrollo de personajes). Además, para asegurarse el beneplácito de los fans, se tomó como punto de partida la novela gráfica de Chris Claremont y Frank Miller “Lobezno. Honor”, una de las historias en papel más aclamadas del personaje y clave en la definición de sus características.
w10
Estos esfuerzos hasta cierto punto han dado resultado. Aunque no era un reto difícil de superar, “Lobezno Inmortal” es una película claramente superior a “X Men: Orígenes. Lobezno”, corrigiendo muchas de las imperfecciones de ésta y ofreciendo un espectáculo más respetuoso con su carismático protagonista. La cinta encadena diferente escenas de acción que sitúan a nuestro protagonista en contextos muy particulares, aportando a cada set piece un carácter distintivo y peculiar. Mangold consigue un ajustado equilibrio entre los componentes físicos de la puesta en escena y la introducción de efectos digitales, manteniendo un toque más artesanal y tradicional y evitando saturar la acción de CGI (como sí sucedía con otra de las cintas superheroicas de este verano, “El Hombre de Acero”). Por otro lado, el cineasta se aleja también de la moda de montajes rápidos, de planos cortos y que potencian el ritmo sobre claridad expositiva de la secuencia. Los momentos de acción de “Lobezno Inmortal” consiguen ajustarse a la narrativa moderna, sin por ello confundir al espectador y escatimarle los detalles de lo que sucede en pantalla. Eso no quita para que no echemos algo más de pulso en la puesta en escena. No negamos la espectacularidad de momentos como el enfrentamiento de nuestro héroe con los yakuzas a lomos del tren bala, sin embargo, pese a sus virtudes, esta elaborada set piece no alcanza el virtuosismo logrado por cineastas como Brian de Palma o Sam Raimi en precedentes como “Misión Imposible” o “Spiderman 2”, respectivamente. Mangold cuida la película para ajustarse al objetivo al objetivo de la Fox, es decir, lograr una cinta digna, que redima a la franquicia del fracaso de la anterior, pero también se nota un temor a querer innovar o llevar la trama a sus últimas consecuencias. Todo está muy medido y estudiado para que la cinta no se salga de unos parámetros de control. Esto hace que la puesta en escena de Mangold, aunque eficaz y esmerada, resulte impersonal, sin ese sello personal que el cineasta supo darle a “El Tren de las 3.10” (posiblemente su mejor película y en la que encontramos un exquisito equilibrio entre patrón genérico y sello de autor). Por otro lado, la cinta adolece lo que suponemos han sido reajustes en postproducción. Sí sabemos que para su estreno comercial se ha limitado la violencia explícita, reservándose ésta para un montaje especial de cara al mercado doméstico. Pero además de eso se aprecia muchos elementos poco desarrollados y, especialmente en el tercer acto de la cinta, hay algunos cambios bruscos de tono, que rompen con la fluidez del conjunto.
w1
A nivel argumental hay varios elementos que también ayuda a dar entidad a la trama, especialmente en todo lo que se refiere al desarrollo del personaje de Lobezno. Situada cronológicamente tras los acontecimientos de “X Men. La Decisión Final”, nos encontramos con un héroe en pugna con su propia identidad. La culpabilidad por haber matado a Jean Grey en su faceta de Fénix Oscuro ha convertido a Logan en un ermitaño, alejado del resto de los humanos para evitar volver a hacer daño a quien ama, a pesar de que el espíritu heroico es irrefrenable. En Japón, Logan encontrará la posibilidad de redimirse de sus pecados, a la vez que, tal vez, recuperarse de sus heridas emocionales (inmunes a su poder curativo). Uno de los giros más cuestionables de la trama va dirigido precisamente a la pérdida de los poderes mutantes del protagonista. Al igual que sucediera en “Superman II” o en “Spiderman 2”, en esta nueva aventura, Logan se ve desprovisto de sus habilidades curativas, colocándolo en una posición de desventaja frente a sus enemigos, pero al mismo tiempo generando una quimérica sensación de normalidad, planteándose por primera vez dejar de ser un paria de la sociedad y poder vivir como el resto de los mortales junto a la joven Mariko. De esta manera, “Lobezno Inmortal” viene a sumarse a ejemplos recientes de títulos que se ajustan al esquema del renacer del héroe (“El Caballero Oscuro. La Leyenda Renace”, “Skyfall”, “Iron Man 3”), más interesados en mostrar a su protagonista desde un ángulo humano, falible, vulnerable, fracasando, para en el tercer acto superar sus fallas y recuperar su puesto como paladín con un retrato psicológico más complejo detrás. El problema aquí es que tras su paso por las tres entregas de “X Men” y su aventura en solitario, los fans esperaban la película definitiva sobre el personaje, con un Lobezno desatado y en plena forma, y la cinta de Mangold nos escatima esa posibilidad, ofreciendo a un Logan a medio gas, con su potencial encadenado por la pérdida de sus poderes.
w5
Para compensar esto, se recurre a la historia de amor con Mariko, excusa que sirve para trabajar más en profundidad la psicología del personaje y su halo trágico tras matar a Jean Grey en “X Men. La Decisión Final”. Este componente es utilizado provechosamente por Hugh Jackman, quien ofrece aquí su interpretación de Logan más cuidada, con más capas, donde ahonda en su sentimiento de soledad, su sentido del honor y el heroísmo y, especialmente, su complejo de culpabilidad debido a una naturaleza violenta que siempre acaba repercutiendo en las personas a las que más ama. No se pueden poner pegos a la labor del actor, quien vuelve a demostrar que hoy por hoy no hay nadie que comprenda y encarne mejor al personaje que él. Desde que encarnara al héroe por primera vez, hace 13 años, el actor ha crecido profesionalmente y eso beneficia notablemente a la evolución del protagonista. Jackman no ha querido descuidar ninguno de las diferentes capas de su personaje (psicológico, emocional, físico). Precisamente, ésta es la entrega donde vemos que el actor ha desarrollado un trabajo de preparación física más importante en el gimnasio. El plan de Aronofsky, cuando aún estaba al frente del proyecto, era precisamente mostrar a un Lobezno con una gran masa muscular, más cercano a la imagen del cómic y había comprometido a Jackman para ello. Tras su marcha, el actor mantuvo este compromiso, aunque debido a su constitución física el resultado final destaca más en la vascularización y la definición, enlugar de en el volumen muscular como pretendia el autor de "La Fuente de la Vida". Gracias a este trabajo, las escenas de acción se convierten en una auténtica exhibición física, así como un repertorio de poses y movimientos que apuntan directamente al apartado más icónico del personaje en los cómics, presentando (ahí sí) a un Lobezno más reconocible e identificable por los seguidores de sus aventuras en papel.
w6
Desgraciadamente, el cuidado y el mimo que se ha depositado en la descripción del personaje principal no tienen su equivalencia en los secundarios. El resto de los personajes de la película cumplen una función más instrumental que dramática. Es cierto que a la mayoría de ellos se les proporciona una justificación argumental, pero su relevancia en la historia queda limitada meramente a ayudar a que guion pueda seguir avanzando. Esto lo podemos encontrar sobre todo en los personajes masculinos. Shingen, Noburo, Harada, incluso el propio Yashida son personajes a los que se les intuye una mayor riqueza psicológica de la que acaban desarrollando en la película, apuntando todo a que estos elementos han sido sacrificados en postproducción en favor del ritmo y la cohesión del metraje. Una pena, teniendo en cuenta el peso de los actores escogidos, sobre todo veteranos como Hiroyuki Sanada (Shingen) y Hal Yamanouchi (el viejo Yashida). En cuanto al reparto femenino, nos encontramos con que una de las principales carencias de la película radica principalmente en la poca definición de Mariko. Este personaje, imprescindible para apuntalar la evolución emocional del protagonista, peca de un desarrollo muy superficial y hubiese necesitado de una actriz con mayor personalidad en pantalla que Tao Okamoto, una exmodelo que debuta con este papel en el cine. Okamoto carece de química con Jackman, siendo la labor del actor lo único que consigue dar entidad a la relación entre Logan y Mariko. Todo lo contrario sucede con el personaje de Yukio. Pese a que la actriz Rila Fukushima no cuenta con mayor experiencia en el cine, su presencia en pantalla y la química con Jackman nos hacen anhelar que hubiese sido ella y no Okamoto la protagonista. Lamentablemente, una vez Mariko entra en acción, el personaje de Yukio es dejado de lado (de nuevo, posiblemente víctima de los recortes en postproducción) para ser retomado en el tercer acto. Finalmente tenemos al personaje de Víbora, interpretado por la actriz rusa Svetlana Khodchenkova, posiblemente el personaje que más aguas hace de toda la película. Doctora, científica, mutante, villana no tiene entidad en ninguno de estos apartados y salvo para justificar la pérdida de poderes de Logan y por el hecho de meter otro personaje mutante que pueda servir de antagonista para el clímax final, resulta completamente prescindible para la película.
w2
“Lobezno Inmortal” es, por lo tanto, una entretenida película de superhéroes, pero queda lejos de ser la adaptación definitiva que necesita el personaje de Logan. Los avatares de la producción y el empeño en no salirse de terreno conocido por miedo a pasarse de rosca dan como resultado una cinta efectiva, pero sin el necesario calado emocional. Y es que como prueba de todo esto, no podemos negar que, por muchas virtudes que tenga una película, cuando lo único que verdaderamente te sorprende y emociona es la escena intracréditos, es que algo no funciona como es debido.
w4

ENTREVISTA AL ACTOR JOSÉ LUIS DE MADARIAGA

$
0
0

lanocheintermitente

Hoy compartimos con todos ustedes un proyecto en el que nos sentimos muy honrados de haber colaborado. Los compañeros y amigos del blog La Noche Intermitente nos ofrecieron colaborar en una entrevista al actor José Luis de Madariaga. Durante una hora pudimos conversar con este excelente actor y extraordinaria persona sobre su carrera tanto en cine, televisión y publicidad. TEA Tenerife Espacio de las Artes nos prestó el espacio, la dirección y post-producción de la entrevista corrió a cargo de José Alberto Delgado, el fotógrafo Aaron S. Ramos se encargó de la segunda y tercera cámara, Iballa Ramos de producción y maquillaje e Isa Robayna de poner la voz en off. Esperamos que disfruten de la entrevista.

ESTRENOS DEL 9 DE AGOSTO

$
0
0

“La Guerra Mundial Z” de Brad Pitt por fin ha hecho despertar la maquinaria de la taquilla y se ha convertido en el tercer mejor estreno de lo que llevamos de año en España. ¿Conseguirán los títulos que se estrenan esta semana mantener el tirón?

renoir-poster

Para el primer estreno de esta semana, el director francés Gilles Bourdos nos presenta una historia en al que reúne a dos figuras clave del arte, el pintor Auguste Renoir y su hijo, el cineasta Jean Renoir. Protagonizada por Michel Bouquet, Vincent Rottiers y Christa Theret, la cinta compitió en el apartado Un Certain Regard de la edición de 2012 del festival de Cannes, donde obtuvo una excelente acogida.

La Costa Azul, 1915. Auguste Renoir, en el ocaso de su vida, está atormentado por la pérdida de su esposa, los dolores artríticos y la noticia de que su hijo ha sido herido en la guerra. Sin embargo, cuando una joven entra en su mundo, el pintor se siente dueño de una nueva energía. Radiante de vida, bellísima, Andrée se convertirá en su última modelo. Jean regresa a casa para reponerse y también cae bajo el encanto de la estrella pelirroja que brilla en el firmamento de Renoir. A pesar de la oposición de su padre, se enamora de la joven indomable y empieza a desarrollarse el gran cineasta.

pacific rim

“Pacific Rim” es la primera película que estrena Guillermo del Toro como director desde que en 2008 dirigiera “Hellboy II. El Ejército Dorado”. Entremedias pasó dos años intentado levantar el proyecto de “El Hobbit” (que finalmente dirigió Peter Jackson, como todos sabemos), además estuvo cerca de lograr filmar su ambicionada adaptación de “Las Montañas de la Locura” de H.P. Lovecraft. Para este regreso a la gran pantalla el director mexicano ha apostado por la espectacularidad, con una cinta repleta de efectos en la que se enfrentan gigantescos monstruos con enormes robots.

Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes, se ha diseñado un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba. Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.

La cinta está protagonizada por Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Diego Klattenhoff, Idris Elba, Ron Perlman, Charlie Day y Clifton Collins Jr. y nos llega precedida de un estreno tibio en Estados Unidos, pero también un gran éxito en China.

red 2

La adaptación en 2010 de “Red”, la novela gráfica de Warren Ellis y Cully Hamner, a cargo del director Robert Schwentke se saldó con un éxito notable y una producción que cayó simpática al público principalmente gracias a su elenco. Ahora, tres años más tarde nos llega su segunda parte, donde repiten gran parte de los actores iniciales (Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren), al mismo tiempo que se incorporan nuevos rostros (Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, David Thewlis, Neal McDonough, Byung-hun Lee). Quien no repite es Schwentke, que ha sido sustituido por Dean Parisot, un cineasta de larga trayectoria televisiva y que debutó en el cine con la cinta de culto “Galaxy Quest. Héroes Fuera de Órbita”.

El agente retirado de operaciones encubiertas la CIA, Frank Moses, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder; todos ansiosos por hacerse con un arma devastadora… y todos muy poco conscientes de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela.

“GUERRA MUNDIAL Z”. BRAD OF STEEL

$
0
0

world-war-z poster

“Guerra Mundial Z” es el último ejemplo que nos ha llegado de cine zombi, en esta ocasión, una superproducción veraniega con el visto bueno de la industria demostrando, aunque suene paradójico, la buena salud con la que cuentan los muertos vivientes en este siglo XXI. Hay quien ha argumentado que el periodo de crisis en el que vivimos es un buen caldo de cultivo para este tipo de historias y que, al fin y al cabo, desde que George A. Romero marcara las pautas allá por 1968 con “La Noche de los Muertos Vivientes”, estas criaturas que anuncian el apocalipsis de la humanidad han ejercido siempre de metáfora para muchos de los problemas y excesos de nuestra sociedad (superpoblación, consumismo, militarismo, alienación, desastres ecológicos).

world-war-z 01

La producción de “Guerra Mundial Z” reunió todo un compendio de catástrofes que parecían condenar la película al fracaso más absoluto. Ya desde su punto de partida, se optó por una novela muy difícil de llevar al cine. De trama coral y episódica, no respeta esa estructura narrativa clásica de la que a Hollywood le cuesta tanto prescindir. Además, los derechos fueron adquiridos por una de las principales estrellas de Hollywood, Brad Pitt, vencedor tras dura pugna con Leonardo DiCaprio, o lo que es lo mismo entre las productoras Plan B y Appian Way Productions. Se contrató a un director de prestigio, Marc Foster (“Monster’sBall”, “Descubriendo Nunca Jamás”), pero con casi nula experiencia en una producción a esta escala. Su único referente era su aportación a la saga de 007 con “Quantum of Solace”, cinta que no contentó ni a los seguidores de Foster ni a los de James Bond. El rodaje de la película estuvo plagado de rumores de enfrentamientos entre el director y la estrella/productor. En los mentideros abundaban comentarios sobre la incapacidad de Foster para controlar una producción de este calibre o que, con el rodaje ya avanzado, aún no se había definido qué aspecto iban a tener los zombis. La cinta tuvo que afrontar la marcha del director de fotografía Robert Richardson cuando ya estaba finalizando el rodaje, siendo sustituido por Newton Thomas Sigel. Llegados a la postproducción, las habladurías que apuntaban a que las secuencias rodadas no montaban se incrementaron cuando se retrasó el estreno de la película para reescribir partes del guion y, entre otras cosas, introducir todo un nuevo clímax final, con lo que ello implica de encarecimiento de la película y cambios en el equipo (algunos actores vieron sus personajes reducidos o eliminados del montaje final, como es el caso de Matthew Fox, además de la necesidad de incorporar un tercer director de fotografía, Ben Seresin).Con estos antecedentes, pocas esperanzas quedaban en que, de ese barullo, fuera a salir algo medianamente positivo y, pese a todo, cuando la película se estrenó en Estados Unidos no sólo hizo buenos números en taquilla, sino que además recibió críticas positivas. En nuestro país, su estreno ha supuesto un soplo de aire para los raquíticos ingresos de las salas de cine en una de las temporadas habitualmente de mayor tirón comercial del año.

world-war-z 02

Comencemos el análisis de la película avisando a todos aquellos que se hayan leído el libro que deberían prescindir de cualquier comparación. El trabajo inicial de J. Michael Straczynski y Matthew Michael Carnahan (Drew Goddard y Damon Lindelof se incorporaron durante la etapa final para los arreglos y cambios que necesitó la película en postproducción) lejos de buscar la forma de aglutinar los diferentes componentes de la historia original en un guion cinematográfico, optó por un proceso de absoluta síntesis y simplificación. Del concepto coral de la novela pasamos a un protagonismo casi absoluto por parte de su principal estrella. Se mantiene el componente episódico (aquí estructurado en forma de elaboradas set pieces que sirven de desarrollo lineal de la acción) y el apartado reflexivo y de investigación queda reducido a la más mínima expresión. El personaje de Brad Pitt, el ex investigador de las Naciones Unidas Gerry Lane, especie de Jack Ryan que ha renegado del trabajo de campo, es un tipo de héroe a su pesar que sirve tanto para un roto y como para un descosido. Lo mismo se enfrenta a los zombis, que ayuda a pilotar un avión, que busca una solución a la pandemia interpretando las pistas que se va encontrando por el camino y dejándose llevar por endebles conjeturas. Todo ello manteniendo el tipo como padre coraje, prácticamente sin fatigarse y sobreviviendo milagrosamente a las situaciones más azarosas.

world-war-z 03

Pese a esto, la película, como entidad independiente, sin referentes previos, cumple los objetivos que se espera de cualquier blockbuster veraniego: un presupuesto holgado, estrellas de cine, efectos especiales digitales, una historia sencilla, acción trepidante y un ritmo bien llevado para que el espectador no se pare a analizar lo que sucede en pantalla y mucho menos lance miradas aburridas el reloj. Si sobre el papel, el personaje de Gerry Lane no se sostiene, la presencia de Brad Pitt y su carisma a la hora de darle vida disfrazan perfectamente las deficiencias y simplezas de un guion que es claramente el apartado más insuficiente de la película, afectado por los desmanes de la producción. Como buen vehículo hecho a la medida de Brad Pitt, “Guerra Mundial Z” no deja que ningún otro personaje sobresalga y tenga posibilidades de eclipsar a la estrella, ni Mireille Enos (Karin Lane, esposa del protagonista cuyo protagonismo se esfuma una vez han superado la set piece de Filadelfia), ni Fana Mokoena (Thierry Umutoni, Secretario general adjunto de las Naciones Unidos), Elyes Gabel (el virólogo Andrew Fassbach aparente elemento clave en la resolución de la pandemia), James Badge Dale (como el Navy Seal Capitán Speke), Ludi Boeken (Jurgen Warmbrunn, líder del Mossad), Daniella Kertesz (la soldado de escolta israelí, Segen) o Pier Francesco Favino (como el médico líder de un equipo de la OMS). Todos ellos cumplen una función específica en la narración. Su participación es meramente instrumental (en la mayor parte de los casos delimitada al marco de la set piece concreta que les incumbe) y de apoyo a los logros del personaje principal, que se reserva para sí mismo las principales hazañas de la cinta. Afortunadamente, Pitt es un actor con gran peso en pantalla que lidia con soltura con esta responsabilidad, logrando que los excesos de su personaje queden minimizados y manteniendo incluso el estatus de Gerry como hombre corriente pese a lo extraordinario de la situación y su habilidad casi sobrehumana para salir indemne.

world-war-z 04

En lo que se refiere a la descripción de los zombis, en la película podemos encontrar otra divergencia con respecto a la novela. Mientras Max Brooks se atenía a la característica original de los muertos vivientes con su caminar lento e irregular, la película se suma a la corriente moderna de títulos como “El Amanecer de los Muertos” de Zack Snyder, donde tienen la capacidad de correr hacia sus víctimas. Esta dicotomía fue matizada en su momento por el propio George A. Romero, quien precisó que los zombis no pueden correr ya que la putrefacción de su cuerpo haría que se desmembraran en el intento, distinguiendo a esta nueva variante cinematográfica con la etiqueta de “infectados”. El hecho además de que en “Guerra Mundial Z” se hable del apocalipsis zombi como un proceso vírico subraya aún más la adhesión de la película a esta corriente moderna. Como novedad, Foster añade nuevas características a sus muertos vivientes, como su habilidad para amontonarse unos encima de otros y superar obstáculos. A lo largo de la película se alterna también el uso de actores caracterizados con zombis digitales, esto último sobre todo para las escenas de masas. En este sentido, la película recuerda más a casos como “Soy Leyenda” que a “The Walking Dead”. Por otro lado, aunque sí visualizamos pústulas y otras putrefacciones, la cinta no ahonda en el lado gore del género, por lo que por esa parte podrá decepcionar a los seguidores más acérrimos del cine de zombis, pero también puede atraer a ese sector del público que hasta ahora no se había adentrado en él por lo explícito de su casquería.

world-war-z 05

Si realmente hubo descontrol e impericia por parte de Marc Foster a la hora de realizar la película, no es perceptible en el resultado final. La puesta en escena y el diseño del conjunto global son modélicos. Cada bloque episódico está concebido con unas características bien definidas y distintivas, que hacen que la película sea dinámica y novedosa a cada paso que da la narrativa. El arranque en Filadelfia apuesta por el caos ante la sorpresa del ataque. La tensión de los planos cortos donde vemos la estupefacción de los personajes se alterna con grandes planos generales que reflejan la anarquía de una gran ciudad del Primer Mundo. Foster aprovecha para apuntar un cierto mensaje sobre la caída del sistema capitalista con la secuencia del supermercado que sirve además como guiño al clásico de Romero “Zombi”. En el episodio de Corea, el director juega con la falta de visibilidad para crear una situación de suspense. En este caso, más que mostrar busca sugerir e inquietar al espectador que no sabe por dónde van a salir los infectados. El bloque israelí presenta a la amenaza zombi como un ataque en masa. Gracias sobre todo a los efectos digitales, se abandona la idea del muerto viviente como individuo y se les presenta como una masa devoradora que sigue creciendo a medida que sus víctimas pasan a incorporarse a la avalancha colectiva. Aquí de nuevo Foster saca provecho de los grandes planos generales, con un impactante uso de los planos aéreos. En el siguiente episodio, regresamos al uso de espacios reducidos y claustrofóbicos, insertando la amenaza zombi en el recinto sin salida de un avión en pleno vuelo. En esta ocasión, más incluso que el propio ataque Z, el componente conflictivo es la propia localización como “cul-de-sac”. Foster juega con la anticipación de la llegada de los infectados y su planificación se recrea sobre todo en el suspense y la claustrofobia que genera la falta de vía de escape para los protagonistas. Tras desechar el clímax previsto inicialmente, con una guerra masiva contra los zombis en Rusia, la cinta concluye con un regreso a los orígenes. Para el bloque galés, en las dependencias de la OMS, se devuelve el carácter individual a los infectados, al mismo tiempo que las características físicas y particulares de cada uno de los zombis recuperan su componente aterrador (se prescinde del CGI como componente principal y se regresa al trabajo actoral y el maquillaje). Ya no estamos ante una masa indistinguible, sino que cada muerto viviente es una amenaza independiente y definida a superar dentro de un espacio cerrado.

world-war-z 06

Tenemos que destacar también la espléndida labor de montaje realizada por Roger Barton y Matt Chesse, no sólo por la complejidad interna de cada set piece, sino también el modo en que se establece un ritmo global que proporciona a la película la virtud de mantener al espectador atento a la pantalla y clavado a la butaca a lo largo de los 116 minutos de metraje de la película. La puesta en escena de Foster, el trepidante montaje de Barton y Chesse y el carisma de Pitt son los principales responsables a la hora de conseguir que el espectador pase por alto las incongruencias de un guion ensamblado a retazos. A estos elementos es de recibo añadir una partitura musical a cargo de Marco Beltrami, quien vuelve a demostrar que es un compositor alejado de los patrones actuales de la música para el cine de Hollywood y plantea soluciones más creativas y sugerentes a la hora de acompañar a las imágenes. La suya es una composición angustiosa y apabullante, que se apoya en la orquestación y, especialmente, en la percusión y las cuerdas para generar ansiedad en el espectador, al mismo tiempo que subraya los elementos de ritmo del montaje.

“Guerra Mundial Z” se convierte gracias a estos elementos en una cinta francamente entretenida, dinámica y atractiva, un perfecto pasatiempo para estas fechas estivales, que si bien carece de cargas de profundidad que aporten una lectura más compleja de la trama, sí logra con creces su objetivo de atrapar al espectador y conducirlo por una auténtica montaña rusa de suspense, tensión y frenesí.

world-war-z 07

ESTRENOS DEL 16 DE AGOSTO

$
0
0

Esta semana los estrenos nos han llegado compartidos en dos tandas debido a la festividad de ayer jueves. Desde el pasado miércoles ya hemos podido disfrutar de algunas películas en cartelera, mientras que otras llegan hoy a los cines. Las propuestas de esta semana pasan por una primera entrega de la trilogía creada por Ulrich Seidl, dos spin offs de diferentes características y uno de los títulos comerciales más esperados de este verano.

paraiso amor

Empezamos el repaso por un proyecto de curiosas características, “Paraíso: Amor”. Aunque tiene una extensa trayectoria tras de sí, el cineasta Ulrich Seidl se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a dos de sus más recientes trabajos, “Hundstage (Días de Canícula)” de 2001 e “Import/Export” de 2007, que obtuvieron espléndidas críticas tras su paso por festivales como Venecia o Cannes. Ahora el director, guionista y productor se ha arriesgado con un proyecto muy ambicioso, un extenso tríptico rodado de manera simultánea y cuyas tres entregas se podrán ver de manera escalada a lo largo de este mes de agosto en las carteleras de nuestro país (además de en otras plataformas a través de internet o la televisión de pago). Cada película retrata a tres mujeres de una misma familia y cómo pasan las vacaciones. Una decide hacer turismo sexual (“Paraíso: Amor”), otra opta por intentar convertir a otros a la fe católica (“Paraíso: Fe”) y la tercera se apunta a un campamento para adolescentes con sobrepeso (“Paraíso: Esperanza”). Tres mujeres, tres formas de pasar las vacaciones y tres relatos acerca de las ganas viscerales de felicidad.

La primera entrega está ambientada en Kenia. Allí llaman “sugar mamas” a las europeas que, a cambio de un poco de amor, aseguran la subsistencia a jóvenes africanos. Teresa, una austríaca cincuentona y madre de una hija adolescente, decide irse de vacaciones a ese paraíso del exotismo. Busca amor, pero pasa de un “beach boy” a otro, de desilusión en desilusión, y acaba por rendirse ante la evidencia: en las playas de Kenia, el amor es un producto comercial.

Protagonizada por Margarete Tiesel, “Paraíso: Amor” aborda con una buena dosis de humor el tema del turismo sexual, de las mujeres entradas en años y de los hombres jóvenes, del valor comercial de la sexualidad, del poder unido al color de la piel, de África y Europa, y de cómo se pasa de explotado a explotador.

exorcismo en georgia

En 2007 “Exorcismo en Connecticut” fue una película inspirada en supuestos hechos reales y dirigida por Peter Cornwell que se apuntaba a la moda de casas poseídas y presencias sobrenaturales en el cine. Protagonizada por Virginia Madsen y Kyle Gallner, la cinta obtuvo un éxito notable para su presupuesto y fue recibida de manera positiva por la crítica. Ahora los mismos productores han puesto la mirada en otro relato paranormal con “Exorcismo en Georgia”, cediendo el testigo a Tom Elkins, quien ya se había encargado del montaje de la película anterior y que debuta aquí como director.

Poco después de trasladarse a su nueva casa en Georgia una pareja se entera de que su hija tiene encuentros misteriosos con personas que nadie más que ella parece ver. El mayor temor de la pareja se hace realidad cuando ellos mismos son testigos de extraños fenómenos alrededor de la casa y que aportan pistas de lo que podría ser un escalofriante misterio que se ha mantenido en secreto durante generaciones.

La cinta está protagonizada por Abigail Spencer (“Oz, Un Mundo de Fantasía”), Emily Alyn Lind (“La Vida Secreta de las Abejas”), Chad Michael Murray (“La Casa de Cera”), Katee Sackhoff (“Galáctica, Estrella de Combate”).

aviones

Con John Lasseter como jefe creativo tanto de Pixar como de Disney, las fronteras que existían entre ambas compañías cada vez se diluyen más. Un nuevo ejemplo de esto lo encontramos en “Aviones”, spin off de “Cars”, pero que en este caso no ha sido desarrollada por Pixar sino por DisneyToon Studios, departamento dedicado a la creación de secuelas de las películas Disney, generalmente dirigidas al formato doméstico (“El Rey León 2: El Tesoro de Simba”, “El libro de la selva 2”, “Bambi II”), aunque alguna ha logrado dar el salto a la gran pantalla (“Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás”, “Campanilla”). A partir de un argumento ideado por el propio Lasseter, la cinta ha sido dirigida por Klay Hall, realizador que tras un largo en series televisivas como “Family Dog”, “Garfield y sus Amigos”, “Los Simpsons” o “El Rey de la Colina”, dio el salto al cine precisamente de la mano de DisneyToon Studios con “Campanilla y el Tesoro Perdido”.

Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue precisamente construido para competir y resulta que... ¡tiene miedo a las alturas! Así que, recurre a un experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demostrará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay que hacer para levantar el vuelo.

En su versión original la cinta cuenta con las voces de Dane Cook, Stacy Keach, Brad Garrett, Teri Hatcher, Julia Louis-Dreyfus, John Cleese, Anthony Edwards, Priyanka Chopra y Val Kilmer, entre otros.

elysium

Apadrinado por Peter Jackson, el cineasta sudafricano Neill Blomkamp debutó con “District 9”, una cinta en la que se combinaba crítica social con un formato de ciencia ficción y cine comercial. Tras aquel éxito, el director repite por los mismos derroteros, aunque con un presupuesto mucho mayor (100 millones de dólares frente a los 30 de su opera prima), con “Elysium”. En esta ocasión su principal apoyo ha pasado a ser el actor Matt Damon, quien presta su estatus de estrella como gancho comercial de la película.

En el año 2159 existen dos tipos de personas: los muy ricos, que viven en una inmaculada estación espacial artificial llamada Elysium, y el resto, que vive en la superpoblada y ruinosa superficie de la Tierra. La Secretaria Delacourt no se parará ante nada para preservar la lujosa forma de vida de los habitantes de Elysium. Pero eso no impedirá que la gente de la Tierra intente con todas sus fuerzas entrar en la estación. Max acepta liderar una misión en la que se jugará la vida, pero que servirá para igualar estos dos mundos opuestos.

Junto a Matt Damon podemos encontrar a Jodie Foster en el papel de la Secretaria Delacourt, Sharlto Copley (actor fetiche de Blomkamp) como Kruger, además de la brasileña Alice Braga y el mexicano Diego Luna como los principales aliados de Max.

ESTRENOS DEL 23 DE AGOSTO

$
0
0

Al igual que la semana pasada, los estrenos nos han llegado ésta de manera escalonada. El título fuerte de cara a la taquilla ha preferido llegar a las carteleras desde el pasado miércoles, para así aprovechar mejor el periodo estival. Comprobaremos si “El Llanero Solitario” funciona mejor en nuestro país que en Estados Unidos, donde no sólo ha sido un sonoro fracaso, sino que además ha generado una airada respuesta por parte de sus creadores (Jerry Bruckheimer y Johnny Depp) que han arremetido contra la crítica, culpándoles del fracaso de la cinta. Este fin de semana estamos también de aniversario con el reestreno de “Parque Jurásico”, y a la hilarante representación del fin del mundo de Seth Rogen con “Juerga hasta el Fin” tenemos también la alternativa del cine de autor y europeo, que continúa presentándonos las entregas del “Paraíso” de Ulrich Seidl, así como la reunión de los actores Niels Arestrup y Tahar Rahim, después de la fantástica “Un Profeta”, en “Perder la Razón”.

paraiso fe

Como comentábamos la semana pasada, “Paraíso” es un tríptico creado por Ulrich Seidl (“Import/Export”), con el que pretende acercarse a la búsqueda de la felicidad y el amor por parte de tres mujeres. Tras presentarnos la historia de Teresa, una mujer que esperaba encontrar el paraíso con el amor más terrenal en Kenia, ahora toca el turno de su hermana Anna María.

En “Paraíso: Fe”, Ulrich Seidl explora lo que significa llevar una cruz. Para Anna Maria, una especialista en rayos X, el paraíso es Jesús. Dedica sus vacaciones a predicar, yendo de puerta en puerta por todo Viena con una figura de la Virgen María de 40 centímetros de alto. Pero un buen día, después de una ausencia de años, su marido, un musulmán egipcio en silla de ruedas, regresa a casa y la vida de Anna Maria descarrila. Los gritos se unen a los himnos y los rezos. La película narra el vía crucis de un matrimonio y describe las ansias de amor de una mujer.

En esta ocasión el papel principal corre a cargo de Maria Hofstätter, a la que acompañan Nabil Saleh y Natalya Baranova.

perder la razón

Del director belga Joachim Lafosse en nuestro país únicamente habíamos podido ver la cinta de 2006 “Propiedad Privada”, protagonizada por Isabelle Huppert y Jérémie Renier. Ahora nos llega “Perder la Razón”, un drama sobre la dependencia emocional y las relaciones obsesivas.

El joven Mounir ha vivido siempre con el Doctor Pinget, que le ha dado una vida acomodada desde que era un niño. Cuando decide casarse y tener hijos con Murielle, a la que ama apasionadamente, la dependencia del doctor se hace excesiva para la pareja. Murielle se encuentra atrapada en un entorno emocional poco saludable. Y lamentablemente esto llevará a la familia a un trágico desenlace.

La cinta está protagonizada por el veterano Niels Arestrup y el joven Tahar Rahim, como Mounir y el Doctor Pinget, dos actores que ya habían coincidido en la excelente cinta de corte carcelario de 2009 “Un Profeta”, dirigida por Jacques Audiard. Les acompaña Émilie Dequenne (“Rosetta”, “La Chica del Tren”) en el papel de Murielle.

el último concierto

Tras su documental “Watermarks”, el cineasta Yaron Zilberman debuta en el cine de ficción con “El Último Concierto”, cinta crepuscular amparada en un imponente reparto encabezado por Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman y Catherine Keener.

Tras 25 años cosechando éxitos y gozar de fama mundial, el futuro de un cuarteto de cuerda de Nueva York está a punto de recibir un duro golpe que pondrá en entredicho su futuro. El violonchelista de la formación está padeciendo los primeros síntomas de una enfermedad que en poco tiempo pondrá fin a su carrera como intérprete. La incertidumbre sobre su futuro se apoderará del cuarteto, dando rienda suelta a emociones reprimidas, egoísmos y reproches que pondrán en entredicho años de amistad y colaboración profesional. La vida siempre da una segunda oportunidad, por lo que encontrarán una solución que les permitirá ofrecer “El último concierto” (para conmemorar sus 25 años como formación), poniendo a salvo tanto su amistad como su inmenso y reconocido legado musical.

parque jurádico 3d

Director: Steven Spielberg

Guión: Michael Crichton, David Koepp

Reparto: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, BD Wong, Wayne Knight, Gerald R. Molen, Miguel Sandoval, Cameron Thor, Christopher John Fields, Whit Hertford, Dean Cundey, Jophery C. Brown, Tom Mishler, Greg Burson, Adrian Escober, Richard Kiley

Han pasado 20 años del estreno de “Parque Jurásico”, adaptación de la novela de Michael Crichton, realizada por Steven Spielberg y que junto con “Terminator 2” se convirtió en una película decisiva en el desarrollo y popularización de los efectos digitales en el cine. Tras generar dos secuelas, una de ellas de nuevo dirigida por el Spielberg y la otra por Joe Johnston, y mientras que la producción de la cuarta entrega mantiene una dura lucha por hacerse realidad, la película celebra su efeméride regresando a la gran pantalla adaptada al formato estereoscópico,.

El multimillonario John Hammond tiene una idea para un espectacular parque temático: una isla retirada donde los visitantes puedan observar dinosaurios reales. Con la última tecnología en el desarrollo de DNA, los científicos pueden clonar braquiosaurios, triceratops, velociraptors y un tiranosaurio rex, utilizando para ello la sangre fosilizada en ámbar contenida en insectos que los mordieron hace millones de años. Los paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm visitan el parque y quedan muy sorprendidos con los resultados obtenidos. Pero cuando un problemático empleado manipula el sofisticado sistema de seguridad los dinosaurios escapan, obligando a los visitantes a luchar por su supervivencia.

La cinta estaba protagonizada por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough y los niños Joseph Mazzello, Ariana Richards, con un Samuel L. Jackson que aún no se había dado a conocer con “Pulp Fiction” en un papel secundario.

juerga hasta el fin

Evan Goldberg y Seth Rogen son dos amigos de la infancia que han mantenido un itinerario profesional conjunto en el cine. Ambos empezaron como guionistas de Sacha Baron Cohen en la serie “Da Ali G Show”. A continuación, de la mano de Judd Apatow, escribieron el guion de “Supersalidos”, para seguir coincidiendo en títulos como “Superfumados”, “The Green Hornet” o “Los Amos del Barrio”. Ahora ambos han decidido unir fuerzas para dirigir “Juerga hasta el Fin”, comedia paródica, donde la principal atractivo es encontrar a un grupo de actores como James Franco, Jonah Hill, el propio Seth Rogen, Emma Watson, Paul Rudd, Jason Segel, Michael Cera, Jay Baruchel o Danny McBride parodiándose a sí mismos y a su imagen cinematográfica.

Seis amigos atrapados en casa de uno de ellos después de que una serie de extraños y catastróficos acontecimientos han asolado la ciudad de Los Angeles. Mientras el mundo exterior se desmorona, el encierro y las menguantes provisiones amenazan con hacer añicos las relaciones de amistad dentro de la casa. Eventualmente se verán forzados a salir fuera, enfrentándose a su destino y al verdadero significado de la amistad y la salvación.

el llanero solitario

Tras el éxito de “Piratas del Caribe”, el equipo formado por Gore Verbinski (director), Jerry Bruckheimer (productor) y Johnny Depp (estrella), decidieron aplicar la misma fórmula al personaje clásico de “El Llanero Solitario”. Protagonista en los años 30 de su propio programa radiofónico y serie de televisión, se convirtió en uno de los referentes de la cultura pulp, ya tuvo un intento fallido se resurgir en 1981 con “La leyenda del Llanero Solitario”, dirigida por William A. Fraker y protagonizada por Klinton Spilsbury y Michael Horse, en los papeles de John Reid y su fiel ayudante Tonto.

Tonto, un guerrero espiritual nativo americano cuenta las fabulosas historias que convirtieron a John Reid, un hombre de la ley, en una leyenda de la justicia. Transporta al público en un vertiginoso viaje repleto de sorpresas épicas y divertidos conflictos entre dos insólitos hombres que se ven obligados a trabajar juntos y a luchar contra la avaricia y la corrupción.

En esta nueva versión se le ha querido dar un mayor protagonismo a Tonto, encarnando el papel Johnny Depp, mientras que el papel principal ha recaído en manos de Armie Hammer, actor en alza en Hollywood tras su paso por títulos como “La Red Social”, “J. Edgar” o “Blancanieves (Mirror, Mirror)”. Les acompañan en papeles secundarios Helena Bonham Carter, Barry Pepper, William Fichtner o Tom Wilkinson.

EN EL BÚNKER. DE ESCOCIA A TENERIFE. ENTREVISTA AL ACTOR JAMES COSMO.

$
0
0
James Cosmo_Project 12. The bunker 00
Foto: Domingo de Luis

El rodaje de la película “Project 12. The Bunker”, dirigida por Jaime Falero y protagonizada por Joaquín Sánchez, ha convocado en Tenerife la presencia de intérpretes internacionales como Eric Roberts (“Los Mercenarios”), Natasha Alam (vista en televisión en “True Blood” y “NCIS: Los Ángeles”), Timothy Gibbs (en series como “Santa Barbara”, “Another World”, o el videojuego “Max Payne 3”) y James Cosmo. Éste último, un imponente actor de origen escocés que ha ido alternando cine y televisión desde 1966 y que tiene entre sus títulos más populares producciones como “Los Inmortales”, “Braveheart”, “Trainspotting”, “Troya” o “Emma”, siendo más conocido últimamente por su papel de Lord Comandante en la serie “Juego de Tronos”. El pasado viernes, tuvimos ocasiones de compartir con él un momento de pausa en el rodaje de la película, junto con los compañeros Santiago Toste de Diario de Avisos y Eduardo García Rojas de Elescobillón.com. Con extrema amabilidad y cercanía, Cosmo conversó con nosotros sobre su carrera, el estado del cine y la televisión y, especialmente, de su participación en esta producción canaria, pero de ambiciones internacionales.
Nacido el 24 de Mayo de 1948 en Clydebank, Escocia, James Cosmo supo desde muy tierna edad lo que era la interpretación y los sacrificios que suponía esta profesión. Su padre era el actor James Copeland, actor secundario visto en películas como “El Valle de los Maoríes”, “La Batalla del Río de la Plata” o “La Vida Privada de Sherlock Holmes”, o series como “Rob Roy”, “El Santo”, “Los Vengadores”, “Doctor Who” o “La Ciudadela”: Imagino que lo único positivo que tiene venir de una familia de artistas es que te das cuenta de que no tienes estabilidad en la vida, conoces los buenos tiempos, pero también los malos. Mi padre era sobre todo un actor de teatro y apenas lo veía, siempre estaba trabajando. Pero siempre me enfatizó que tenía que buscarme un trabajo fuera de la interpretación con el que ganarme la vida, lo que también es bueno para un actor, ya que te enseña cómo es el mundo real.
Al igual que otros compatriotas suyos, como Sean Connery, el actor se mostró a favor de la independencia de Escocia y muy crítico con el papel que está desarrollando el gobierno británico: Yo siempre he reflexionado mucho sobre la independencia de Escocia y desde luego apoyo la idea. Tenemos una identidad muy específica, diferente a la de otros pueblos de las islas británicas. Creo que Escocia podría sobrevivir como un país independiente en la corriente escandinava, al igual que Noruega. Si comparas el nivel económico, ves que Noruega es uno de los países más ricos del mundo y Escocia no, a pesar de que ambos cuentan con importantes recursos petrolíferos. Creo que los políticos de Gran Bretaña se ven que están ante el final de su imperio, se ven a sí mismos como piezas importantes en el panorama internacional y se ha sacrificado mucha sangre y vidas de jóvenes soldados en conflictos en países lejanos, donde no teníamos por qué estar. Creo que si se redujera nuestro presupuesto en armas nucleares y la participación bélica en países extranjeros podríamos cancelar nuestra deuda nacional en poco tiempo. Que un país como Gran Bretaña se empeñe en ser una potencia nuclear me parece ridículo y deja claro que tiene un gobierno que no trabaja por las personas.
james_Cosmo_braveheart
James Cosmo entra dentro de ese paradigma de los grandes actores secundarios. Es un intérprete muy prolífico, con fuerte carisma y presencia en pantalla. Tal vez nunca haya sido la estrella, pero desde luego si es de esos artistas a los que, repasando su filmografía, podemos identificar claramente simplemente leyendo los títulos de sus películas. En el cine dos han sido los títulos que le han permitido tener un mayor protagonismo, uno fue “Braveheart” de Mel Gibson; el otro, “Trainspotting” de Danny Boyle. Preguntado por su relación con ambos cineastas, Cosmo no tuvo más que buenas palabras hacia ellos: Dos directores muy diferentes y películas muy diferentes también. Mel como actor es muy amable y solidario, es un director muy generoso. Siempre se muestra a favor de darte tiempo en pantalla y te apoya en tu trabajo. Disfruté mucho trabajando con él. Tiene un maravilloso sentido del humor, muy divertido. De esta manera, haciendo reír a todo el mundo consigue que sea un rodaje divertido, lleno de risas y animado, creando un estupendo ambiente en el equipo. Con Danny Boyle he trabajado en dos ocasiones, la primera en obra para televisión titulada “Nightwatch” y la segunda en “Trainspotting”. No quiero utilizar la palabra “genio”, pero cuando trabajas con gente de gran talento a veces no te da la impresión de que estén trabajando. Hacen que todo parezca tan fácil que no te lo crees cuando ves el resultado. Estoy seguro que es como ver trabajar a alguien como Modigliani, le ves hacer sus bocetos y cuando te quieres dar cuenta ya han acabado. Con Danny pasa lo mismo como director, él tiene su visión en la cabeza y tú eres una de sus herramientas. También es una persona igualitaria, es un hombre del pueblo, le encanta estar con la gente. Así que no sólo es un magnífico director, sino también una espléndida persona.
Estos personajes y muchos otros han generado de James Cosmo una imagen de hombre rudo y de fuerte coraje, tanto que resulta curioso conocerlo en persona y encontrar a alguien tan afable, que habla con un tono cercano, suave y tranquilo. En cualquier caso, a pesar de ese cariz épico que suelen tener sus personajes, el actor se mostró más interesado en resaltar otros apartados en sus interpretaciones: Creo que ya me estoy haciendo demasiado viejo para interpretar a tipos duros, ya sólo me dan papeles de viejo [risas]. Bueno, lo cierto es que todo viene del texto escrito, del guion. Una vez tienes eso intentas construir el personaje en tu mente y después, con suerte, ser capaz de transmitirlo a la pantalla. Pero como actor siempre dependes del escritor e intentas encarnar lo mejor posible lo que hay en el papel. He sido muy afortunado de trabajar en películas como “Braveheart”, “Troya” o “Juego de Tronos”. Imagino que te relacionan al tipo de género con el que generalmente trabajas, pero siempre he disfrutado intentado cambiar lo más posible de tipo de personajes. Soy un actor de carácter, no una estrella, así que mi interés está en generar personajes diferentes. Independientemente de si es una gran producción o una película pequeña, lo que interesa es conocer la ambientación y el personaje para aportar cierto grado de verosimilitud, por lo que realmente tampoco importa si es una cinta de época o contemporánea, lo importante es lo que puedes lograr con tu papel.
james-cosmo-game-of-thrones
Aunque internacionalmente es más conocido por sus papeles en el cine, gran parte de su carrera se ha desarrollado en la pequeña pantalla. Precisamente, a través de su experiencia, nos habló de los cambios que se han generado en las producciones para televisión y del auge que éstas están teniendo tanto a nivel crítico como de popularidad: Creo que la dinámica del medio está cambiando mucho. En mi opinión, la televisión puede producir mejores historias que muchas películas, sobre todo con productoras como HBO o con la financiación por parte de compañías como Netflix. Los actores estamos tendiendo cada vez más hacia ese tipo de televisión de calidad, de grandes conceptos, que hacia el cine. Creo que gran parte de eso tiene que ver también con la tecnología. Antes la televisión no podía competir con la calidad de la gran pantalla, así que la gente iba al cine, pero ahora eso ha cambiado. Ahora puedes ver magníficas series como “The Wire”, “Breaking Bad” o “Juego de Tronos” y la situación cada vez es mejor, con una calidad por encima del 99% de las películas que llegan al cine. Hay magníficos guiones y es la historia la que marca el patrón. Puedes desarrollar la historia lo que sea necesario, sin tener que ajustarte a los 90 minutos de la película y eso ayuda a los argumentos que nos llegan por televisión sean mejores.
Precisamente, series como “Juego de Tronos” donde él ha participado, han jugado un papel determinante en ese incremento de popularidad de las producciones televisivas, aunque también han provocado bastante controversia por el uso explícito de sexo y violencia. Preguntado al respecto, Cosmo se mostró claro en su opinión, aunque siempre con algunos matices: La validez de mostrar violencia extrema en pantalla siempre ha sido una cuestión conflictiva. Hay casos, como por ejemplo, “Juego de Tronos”, donde los libros están escritos de esa manera y se supone que la historia está ambientada en una sociedad muy violenta, por lo que la representación que se hace en la serie viene justificado por ese lado. Pero por otro, es muy difícil no dejarse llevar por la violencia, y que la violencia es algo aterrador. Yo particularmente creo que se puede hacer magníficas series sin mostrar esa violencia explícita. Pienso, por ejemplo, en Alfred Hitchcock, un magnífico director que siempre consiguió aterrorizarnos y nunca vimos ese nivel de sangre en ninguna de sus películas. Pero, en cualquier caso, yo sólo soy un actor y mi trabajo consiste en seguir las instrucciones que me dan.
En “Project 12. The Bunker”, James Cosmo interpreta a un antiguo coronel de la Unión Soviética que durante la Guerra Fría estuvo al frente de un misterioso proyecto que ahora un grupo de mercenarios quiere recuperar. El actor nos habló de su personaje y de lo que le atrajo de este proyecto: Cuando me enviaron el guion me atrapó por su magnífica sensación de claustrofobia. La mayor parte de la acción se desarrollaba en un ambiente cerrado, con un pequeño grupo de personajes y de ahí se puede sacar siempre un buen componente dramático. Es cierto que he hecho mucha acción, pero lo que me atrajo del personaje del Coronel es que me recordó al caso de Frankenstein y el monstruo. Ese hombre que creó algo que pensaba que sería bueno para la humanidad, pero que acaba volviéndose en su contra. Una historia clásica, un personaje clásico. Me pareció interesante que se hubiese pasado huyendo todos esos años y que le secuestren para recuperar lo que había hecho en el pasado.
James Cosmo_Project 12. The bunker 01
Foto: Domingo de Luis
La cinta se está rodando en inglés con vistas a su distribución internacional y supone el segundo largometraje tras la cámara de Jamie Falero tras la aún inédita “El Clan”. Con Joaquín Sánchez como co-artífice del proyecto, encargándose no sólo del papel principal, sino también de las labores de producción, la película ha sido financiada completamente con capital privado de empresas canarias y casi el total de su equipo artístico y técnico procede también de las islas, aunque se confíe en la presencia de las estrellas extranjeras de cara a su venta a distribuidoras extranjeras. James Cosmo nos habló de su relación los dos cineastas y del excelente nivel que ha encontrado entre los integrantes del equipo local: Con respecto a Joaquín Sánchez, yo sé lo difícil que es sacar una película adelante, con la financiación y todo lo demás. Que haya sido capaz de hacerlo, en Tenerife, en menos de un año es verdaderamente extraordinario y tiene toda mi admiración por eso, sobre todo viendo el excelente resultado. Con respecto a Jaime Falero, tengo la sensación de que muy pronto lo vamos a ver haciendo películas mucho más grandes que “Project 12. The Bunker”. Tiene un gran talento. Es un verdadero director de actores, “muy simpático” [en español] con los actores, que es algo muy importante. Es un placer trabajar con él.Al principio pensaba que íbamos a tener un equipo de la península. Como saben, España tiene un fantástico y enorme nivel cinematográfico. Pero al darme cuenta de que prácticamente el 100% del equipo que teníamos era de Tenerife o de otras islas resultó extraordinario. Hay magníficos profesionales que perfectamente podrían trabajar en Hollywood, Londres o en cualquier sitio. Son tremendamente profesionales. Completamente dedicados a aportar lo mejor a la producción y eso es admirable. Sé que grandes producciones se han grabado aquí, como “A Todo Gas 6”, pero tras nuestra película creo que muchas producciones querrán venir a rodar a las Islas Canarias y contratar a su equipo entre los profesionales locales.
“Project 12. The Bunker” es un proyecto que se presenta ambicioso para el tipo de producciones que se acometen en la isla, tanto en lo económico como en cuanto a su proyección exterior, sin embargo, comparada con otros cánones es una producción modesta. Por ello todo el equipo ha desarrollado una labor ingente condensando el rodaje en el menor tiempo posible para abaratar costes. Experimentado en producciones de todos los calibres, Cosmo se refirió también a las diferencias que existen entre una superproducción y una película independiente, especialmente en lo que se refiere a los lazos que se establecen entre todos los participantes: Como actor siempre es un placer formar parte de una gran superproducción, pero a veces te sientes como una pequeña pieza dentro de un gran engranaje. Cuando es una película de bajo presupuesto las relaciones son más familiares, es un esfuerzo común y eso sucede en “Project 12. The Bunker”. No hay sensación de jerarquía, trabajamos como una familia intentado que todo salga lo mejor posible. Para un actor esto es siempre emocionante y maravilloso y yo he tenido mis mejores experiencias interpretativas en ese ambiente.
Como ya le había enseñado su padre, la vida del actor es errante. Cosmo nos comentaba que le daba pena no poderse quedar hasta el final del rodaje, pero compromisos laborales le apremiaban y tras terminar de rodar su parte, debía volar a Atlanta para unirse a otro proyecto. Sin embargo, a punto de finalizar su periodo en la isla, el actor se mostró muy agradecido por el trato recibido y un gran entusiasta de nuestra gastronomía: No me llevo una anécdota específica, sino esa sensación de amabilidad y hospitalidad que nos han dedicado a mi familia y a mí en esta isla, desde la gente que nos encontramos en la calle, taxistas, restaurantes, todo el mundo. Ha sido un gran placer estar en la isla. Ha sido nuestra primera vez en Tenerife, pero sin duda regresaremos para pasar las vacaciones. Además, un sitio capaz de hacer gofio sólo puede ser maravilloso.
James Cosmo_Project 12. The bunker 00
Foto: Domingo de Luis

EN EL BÚNKER. ACTION HERO. ENTREVISTA A JOAQUÍN SÁNCHEZ

$
0
0

Project12_JSJF
Foto: Domingo de Luis
Seguimos indagando en el rodaje de “Project 12. The Bunker” de Jaime Falero, que está teniendo lugar en Santa Cruz de Tenerife a lo largo de este mes de agosto. Mucho se ha hablado de su reparto internacional, del cual ya hemos podido presentar una entrevista con James Cosmo. Sin embargo, el papel principal corre a cargo del actor canario Joaquín Sánchez, recordado especialmente por su espectacular trabajo en el cortometraje de Guillermo Ríos “El Chola”. Sánchez no sólo interpreta el rol principal de la película, sino que junto con el director es el principal promotor de este proyecto, realizando además labores de producción, así como de preparación de las secuencias de acción. Aprovechando una pausa del rodaje hemos podido hablar con él sobre el origen de este proyecto, el tono que le quieren dar a la película, el esfuerzo por conseguir un reparto que resulte atractivo para los distribuidores internacionales, así como todo el trabajo que queda por delante, una vez finalizada la filmación el próximo 31 de agosto.
1. ¿De dónde surge este proyecto?
Yo este proyecto, no este guion, pero sí un proyecto de estas características lo tengo en el coco desde que tengo 13 o 14 años. Una peli de acción, localizada aquí, aprovechando la variedad de localizaciones que tenemos en Santa Cruz de Tenerife. Lo que sigo sin entender es cómo 20 años después a nadie se le ha ocurrido hacerlo, o si se les ha ocurrido, cómo es que no lo han podido hacer antes. Todo viene cuando, a raíz de “El Chola”, me dan los premios y tengo representante en Madrid y parece que la vida te va a cambiar y por fin vas a salir del agujero, y no. El tiempo pasa, no consigues trabajo y con Jaime voy quedando periódicamente para contarnos nuestras penas, hasta que un día con muchas penas dices “ya no sé si mandarlo todo al carajo, cogerme un tiempo fuera, etc”, “Coño, Jaime, tú sabes mover la cámara como si fueras un director americano, yo la acción la sé hacer. Nos ahorramos un montón de pasta con eso. Vamos a hacer una peli de acción y le podemos sacar partido con muy poco dinero”. Y ese fue el punto de partida. Al par de días me apareció con un proyecto, con una sinopsis. “Coño, pues este tipo se lo toma en serio, vamos a seguir tanteando”. Cuando yo vi que la cosa iba en serio mantuvimos una reunión y establecimos los parámetros de trabajo, porque evidentemente nos estábamos metiendo en un negocio muy arriesgado, en el cual yo iba a tener que sacrificar una serie de cosas y dedicarme a esto para reunir el dinero. Una vez acordamos eso, empecé a mover el tema. Se consigue la financiación privada, se les presenta el proyecto, lo ven atractivo y lo ven viable. Lo más complicado fue organizar toda la preproducción, que sí fue un dolor de cabeza tremendo. Evidentemente no es fácil. Las negociaciones con los americanos las llevé yo. Debido a las diferencias de horario, hablaba con ellos de madrugada y por la mañana con nuestros abogados aquí, a la vez en paralelo estaba participando en el negocio familiar. Y cuando te das cuenta, una semana antes de empezar a rodar, que es cuando empiezas a tener algo de tiempo, te dices “coño, pues parece que va a pasar esto aquí”. Había estado tan liado que no había tenido tiempo de darme cuenta de la dimensión de todo esto. Bueno, de hecho aún no lo hecho. Ya cuando se acabe y me paré diré “ostias, la que se lió”.
2. ¿Qué nos puedes contar del papel interpretas?
Interpreto a Tabel, el líder del grupo de mercenarios. Es un profesional, hace lo que hace, es un mercenario con un pasado de militar de élite. Para lo que le pagan es lo que hace, pero aún guarda un código de honor. Tiene un código moral, que le impide traspasar según qué líneas. Y ahí es donde yo creo que surge el conflicto del personaje dentro de la película. Es un tipo que tiene cierta conciencia. No es un mal tipo, lo único que se dedica a lo que se dedica, es un mercenario. Tiene su propio equipo, mantiene una relación particular con cada uno de ellos, y es en ese contexto donde empiezan a surgir ciertas situaciones que son las que hacen evolucionar los personajes, la historia, el conflicto. La película, sin ser Shakespeare, sí es una película donde el trabajo de los actores va a permitir que pasemos esa línea que separa lo que está muy guay de los que es verdaderamente ridículo. Creo que aquí estamos seguros por el reparto que tenemos. Te llevan la película a otro nivel. Con James Cosmo pasa que muchas veces termina de rodar y cuando miras al equipo están todos embobados. Yo me he perdido dándole las réplicas. Hubo una secuencia en la que me perdí porque me quedé mirándolo como un tonto. Es una maravilla, es impagable tenerlo aquí y poder aprender de él.
A mí me hace gracia, porque es cuando vemos lo que hemos rodado que digo “ostías, pero si ese soy yo”, el héroe de la película. No deja de ser divertido porque te puedes permitir alguna licencia que otra, alguna frase así tipo el actioner de los 80. En una buena película como las de Stallone o las de Schwarzenegger, a ti te daba igual lo que pasara, tú ibas a ver al nota pegando tiros. Esto no es exactamente igual, de hecho no tiene nada que ver, pero sí es verdad que hay alguna frase que me permite jugar como si fuera Bruce Willis y no deja de ser divertido. La película sí va a tener algún toque, precisamente, a esas películas de los 80, incluso la música, pero en algunas partes. Es un estilo que encaja mucho con lo que tenemos pensado.
3. ¿Siempre se barajó ese reparto internacional?
Para el papel de Eric Roberts, que es un papel que se desarrolla en una segunda y tercera versión del guion, yo siempre pensé en él, porque es un tipo que todo el mundo conoce, es un actor … bueno, no voy a decir yo lo buen actor que es, ni las tablas que tiene…, y creía que era un nombre que podía encajar perfectamente con el papel. Timothy Gibbs fue, desde que apareció por delante de nuestros ojos, nuestra única opción para Bruno; Natasha Alam siempre fue nuestra única opción para hacer de Irina y para Balanovsky, James Cosmo surgió casi de rebote, nos llegó la propuesta de Estados Unidos y fuimos a por él de cabeza. Ahora viéndolo trabajar, no nos equivocamos. No podríamos tener un reparto mejor.
4. ¿Cómo ha sido la preparación de las secuencias de acción?
Ha sido totalmente fluido porque mi hermano y yo llevamos rodando cosas de peleas desde que teníamos 10 ó 12 años. Cogíamos la JVC gigante de mi padre, entre los dos la colocábamos en un trípode y nos empezábamos a pegar. Es algo que siempre he tenido en el coco y ha sido algo bastante sencillo. Yo parto de la experiencia con las artes marciales y ya sé cómo enfocarlo todo para que la gente aprenda lo que tiene que aprender, de la mejor forma, en el menor tiempo. No obstante también he contado con el apoyo en la parte de artes marciales, del entrenamiento y la preparación de los actores con Richy Rodríguez, que es, aparte de un gran campeón, un grandísimo preparador, sin duda, de los mejores que hay en Canarias, si no en España. Y después con el tema militar con Francisco Delgado, que en cualquier otro ámbito la gente puede pensar que es un loco o un friki, pero cuando a ese friki lo metes en una película se convierte en un auténtico experto. Ambos me han hecho el trabajo superfácil. Yo me encargo solamente de la coordinación de las escenas de acción y la coreografía de lo que son las peleas. En cuanto a la preparación de los actores, ahora cuando ya nos aproximamos al rodaje de las peleas, ya los cojo yo y los termino de encaminar.
5. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla?
Durante el rodaje, nunca piensas en tirar la toalla. De hecho, gracias al fantástico equipo que hay, yo he disfrutado del rodaje. Yo he estado supertranquilo durante el rodaje, sin ningún tipo de estrés, muy relajado. Durante el rodaje el estrés se lo he pasado a Jaime. En la preproducción me lo comí la mayor parte yo, ahora él y me imagino que después lo compaginaremos a medias. Pero tirar la toalla nunca, en ningún momento. Si no la tiramos antes, no me planteo tirarla durante el rodaje. El peor momento del rodaje fue una semana que estuve con una gastroenteritis, con fiebre, y eso me dejó un poco K.O., pero tirar la toalla nunca. El momento en que tú dejas la puerta abierta a que algo salga mal, algo pasará. Aquí no existe esa posibilidad.
6. ¿Qué elementos se quieren trabajar especialmente en postproducción?
Algo de lo que siempre fuimos conscientes que no podíamos escatimar es en cómo se va a ver la película, la imagen, la calidad de imagen, el material técnico con el que rodamos (la cámara, las lentes), el director de fotografía, para que la película tenga el look que debe de tener. En postproducción, un tema que a mí me preocupa, porque creo que marca la diferencia entre una buena película de acción y una película del montón, es la mezcla de sonido. No es lo mismo escuchar un disparo de una película de Serie B, que los disparos que usa Michael Man, por ejemplo, en “Heat”. Son disparos más secos. Para los golpes hace falta un sonido más seco, más duro, más real. Eso es algo que sí vamos a tener muy en cuenta y que vamos a trabajar a conciencia. En la postproducción, vamos a tener la ayuda de Carlos Xerach, que va a ser el encargado de los efectos digitales, que para algunos planos y algunas secuencias de la película van a ser fundamentales. Pero, bueno, creo que estamos en las manos correctas. Yo una cosa en la que siempre he hecho mucho énfasis es que estamos trabajando con un equipo de primera, que no nos hace falta irnos fuera a buscar nada.
7. ¿Cómo va el apartado de distribución de la película?
Estamos trabajando en ello. De hecho, hemos estado trabajando en eso incluso antes de rodar, pero todavía no hay nada cerrado. Creo que el interés que pueda despertar ahora mismo el proyecto, no es nada comparado a lo que va a poder despertar cuando se vea el material. De eso estoy absolutamente convencido.El objetivo principal de esta película es el mercado internacional. No nos vamos a engañar, la película se está grabando en inglés para eso. Ya estamos empezando a tener algún artículo en prensa internacional, en Estados Unidos, también nos han sacado algo por Rusia, que también es otro mercado que nos interesa mucho. Rusia, China, Estados Unidos, son los principales, y luego, pues evidentemente, todo el mundo. La idea es que se oiga de la película, que se empiece a oír, para que cuando llegue el momento, eso esté ya fresquito y se pueda aprovechar este reparto de locos que tenemos.

EN EL BÚNKER. ENTREVISTA A DIFERENTES MIEMBROS DEL EQUIPO DE “PROJECT 12. THE BUNKER”

$
0
0

rodaje-del-Project-12-The-bunker
Foto: Domingo de Luis
Una de las principales apuestas de la producción “Project 12. The Bunker” radica en un equipo técnico y artístico formado en su mayor parte por profesionales de Canarias. En su apuesta audiovisual, Jaime Falero y Joaquín Sánchez abogan por la profesionalidad y el talento del equipo autóctono, los mismos que con sus méritos han logrado sorprender y ganarse el respecto y las alabanzas de los actores extranjeros que han visitado Tenerife para este rodaje. Está claro que las deficiencias que podamos encontrar en la industria audiovisual canaria no radica en sus profesionales, quienes han dado sobrada muestra de su valía no sólo en producciones como ésta o foráneas como las dos entregas de “Furia de Titanes” o “Fast and Furious 6”, sino también en la variedad y calidad de los cortometrajes que se generan en Canarias prácticamente sin financiación ni medios. Nosotros hemos podido contactar con algunos miembros de este equipo, que no sólo nos han hablado del ambiente de trabajo que se ha generado a lo largo de este mes con el rodaje de “Project 12. The Bunker”, sino que, desde la experiencia de cada uno, nos comentan cómo ven el sector audiovisual en las islas.
1. ¿Qué función has desarrollado en la producción de la película “Project 12. The Bunker”?
ANTONIO CRUZ: De momento lo único que puedo desvelar es que interpreto uno de los personajes secundarios.
JOSÉ LUIS DE MADARIAGA: He interpretado un pequeño papel como actor de reparto. Se trató de un científico que trabajaba en Moscú en la época soviética y que vive en la actualidad en un país musulmán traficando con drogas. Como es ya costumbre en casi todos los personajes que interpreto, hacia el final de la primera escena, acabo muerto.
SARA FEBLES: Bueno, estuve participando en este proyecto como actriz de figuración durante el primer día de rodaje y unos días más tarde, se volvieron a poner en contacto conmigo para que fuera uno de los días tanto como actriz de figuración como coordinadora de los mismos figurantes. Mi cometido era explicarles lo que tenían que hacer, manteniéndoles (en lo posible) siempre controlados, para que, en cuanto nos dieran la orden de que necesitaban figuración en el set de rodaje, nosotros ya tuviéramos a un grupo de gente preparada, repartirles los contratos para que los rellenaran, etc.
ATRI GALVÁN: Mi puesto es el de jefa de vestuario. He sido la encargada de buscar todo el vestuario de la película, junto con el diseño de los uniformes soviéticos, previa documentación y junto con el director de arte creando la estética que va a tener cada soldado, supervisando el trabajo de las costureras que han hecho los uniformes. Además, mi ayudante y yo hemos hecho los pequeños detalles y complementos que lleva cada soldado.
EVA GARA: Soy la script. Es una profesión poco conocida, muchos amigos y familiares me han preguntado qué hago exactamente. Sin embargo creo que se trata de un puesto fundamental y de gran responsabilidad. De mi trabajo depende la continuidad o raccord de la película, para que el espectador pueda disfrutar de ella sin que le saque ningún error. Hay que tener en cuenta que las películas no se ruedan con continuidad temporal respecto al guión, y la script tiene que sacar muchísimas fotos y hacer anotaciones de todo tipo en cada escena rodada. En “Project 12” esta labor entraña cierta dificultad, pues estamos rodando escenas de acción, con disparos, maquillajes especiales y diferentes escenografías, y hay que cuidar todo tipo de detalles.
VASNI RAMOS: Yo soy el montador de la película, así que todo mi trabajo se desarrolla en la postproducción. Tras haber acabado el rodaje me llegan todas las imágenes rodadas y seleccionadas y comienzo a montar la película con el director, Jaime Falero.
project 12 jose luis de madariaga
El actor José Luis de Madariaga (sentado), junto a Timothy Gibbs durante el rodaje. Foto: Domingo de Luis
2. ¿Cuál ha sido tu experiencia previa en el sector cinematográfico?
A.C.: Entre otros he trabajado en series como “Fenómenos”, “El Secreto de Puente Viejo”, “Promoción 012” y “La Revoltosa” para la Televisión Autonómica. También he hecho publicidad y cine en proyectos como “Montevideo”, “El Clan”, “Bentejuí” y una película catalana llamada “Do not Speak”.
J.L.M.: Como actor me gusta alternar diferentes medios. En cine he participado en varios largometrajes, como “Oscar, Una Pasión Surrealista” de Lucas Fernández, “El Amor se Mueve” de Mercedes Afonso o “Los Chicos del Puerto” de Alberto Morais. En la mayor parte de ellos he ejercido de actor secundario o de reparto, aunque también he participado como protagonista en “Requiem de Amor y Sangre” de David de la Rosa y “Las Cartas de Malex” de Carlos Reyes Lima. Además he podido trabajar en producciones extranjeras como “Montevideo”, dirigida por Dragana Bjelogrlica. He tenido la oportunidad de trabajar en cortometrajes con muchos cineastas de las islas como Aaron Melián, Jaime Falero, Vasni Ramos, Jairo López, Jose Alberto Delgado, Agustín Polegre, Tana González, Óscar Martínez, José Agustín Hernández, Carlos Dóniz o Kiko Castro. Ahora mismo además me encuentro dirigiendo mi primer cortometraje, titulado "41", con guión de mi hijo Rodrigo.
S.F.: He participado en algunos cortometrajes, pero ésta ha sido mi primera vez trabajando en un largometraje canario, con actores internacionales y nacionales. Mi experiencia ha sido magnifica, estoy encantada de haber podido contribuir en esta producción y además me siento orgullosa porque es rodada en Canarias y esto puede tener repercusión hacía el exterior (mercados como el Americano, Rusia y China) con lo que se podrían firmar nuevas películas en el futuro aquí en las Islas.
A.G.: Antes había trabajado en otro largometraje y cortometrajes, pero donde suelo trabajar más asiduamente es en publicidad como responsable de vestuario. Ésta es mi primera película como jefa de vestuario y ha sido todo un reto desde el primer momento.
E.G.: Allá por año 96 entré a formar parte de un entusiasta grupo de gente cuyo punto de unión era el amor por el cine, se trata del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna. Allí tuve la oportunidad de conocer a hermosas personitas que con el paso del tiempo han seguido trabajando, de uno modo u otro, en el cine. Entre ellos al autor de este blog, Manuel Díaz Noda, y a los integrantes de la Productora Digital104. Después de terminar la carrera de Historia del Arte, y de acabar de meterme el gusanillo en el cuerpo con las clases magistrales de Historia del Cine de Fernando G. Martín, tuve que dejar de lado el "activismo cinematográfico" para desempeñar durante muchos años una profesión que nada tenía que ver con esto, y que no me acababa de llenar. En 2009, en plena crisis económica, pasé a ser una desempleada más y decidí apostar por formarme y adquirir experiencia a través de colaboraciones en lo que realmente me apasiona, el cine. Pues como dice el refrán "cortando huevos se aprende a capar". Desde entonces he trabajado en varios cortometrajes y un documental de realizadores canarios como Mercedes Afonso, Iván López, Josemi de Alonso, Naira Gómez y José Delgado, a los que agradezco enormemente la confianza que han puesto en mí. También tuve la oportunidad de trabajar de conductora de la primera unidad de la producción americana “Fast and Furious 6”. En estos proyectos he trabajado sobre todo como productora, animada por amigos y docentes que creían que esto era lo mío (yo sigo sin estar segura -risas-). También como asistente de dirección, script y más recientemente en dirección de arte. A pesar de haber hecho cosas diferentes, creo que para ser bueno en este sector hay que especializarse, y la producción es donde más cómoda me siento por el momento.
V.R.: Llevo ya un par de años en el mundo audiovisual, concretamente desde el año 2002, que fue cuando acabé mis estudios de realización audiovisual. Desde entonces he pasado por varias productoras en Tenerife realizando labores de edición, postproducción, etalonaje, realización... Aparte he dirigido varios cortometrajes, spots y vídeos musicales.
project 12 eva gara
La script Eva Gara, junto al director de fotografía, Juanmi Márquez, el director Jaime Falero y el actor James Cosmo. Foto: Domingo de Luis 
3. ¿Cómo te involucraste en la producción?
A.C.: Gracias al hecho de que he trabajado con Jaime en varias ocasiones. Yo empecé a hacer cosas con Jaime hace bastantes años, con un corto suyo que protagonicé y a partir de ahí han proliferado las colaboraciones. Y ya en el último año me habló de varios proyectos que estaba preparando y que tenía un personaje para mí y...aquí estamos.
J.L.M.: He trabajado con Jaime Falero en dos de sus cortometrajes, “El Último Negocio” y “Dinero Negro”, por lo que ya nos conocíamos bien. Por otra parte, Aureli de Luna, que está llevando la producción ejecutiva, además de una excelente persona, es un gran amigo y me llamó para decirme que le hacía ilusión que participara en el proyecto, aunque fuera con un breve papel. ¿Cómo podía decir que no?
S.F.: Fue a través de los medios de comunicación, haciéndome eco de la noticia de que necesitaban figurantes para una película que se rodaría en Tenerife. Presenté mi curriculum y fui seleccionada, como decía anteriormente, primero de figurante y después de coordinadora, una experiencia única que me ayudó a sentirme realizada. Además, como en los próximos meses tendré que hacer prácticas al estudiar el ciclo superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (RPAE), esto me servirá de apoyo para las mismas y de experiencia.
A.G.: Me enteré del proyecto por otros compañeros, me ofrecieron el puesto y desde el primer momento empecé a estudiar a los personajes.
E.G.: Simplemente recibí una llamada de producción preguntándome si quería ser la script de la película “Proyecto 12” y decidí lanzarme a la aventura. Es un puesto de mucha responsabilidad e iba a trabajar con un equipo al que no conocía, pero merecía la pena porque me iba a permitir estar en primera fila de batalla, y a mí me gusta la acción y los nuevos retos. Después supe cuál era el reparto y ya me dio un síncope friki.
V.R.: Llevo trabajando con Jaime desde su segundo cortometraje "El Último Negocio". Desde entonces todo lo que ha dirigido lo he editado con él... publicidad, cortos, documentales y su anterior y primer film "El Clan".
project 12 antonio cruz
El actor Antonio Cruz con Timothy Gibbs.
4. ¿Cómo ha sido la relación con los dos principales promotores de la película, Jaime Falero y Joaquín Sánchez?
A.C.: Excelente, sin problemas de ningún tipo. La verdad es que el trato ha sido exquisito y me he sentido muy a gusto trabajando con los dos. Además, el ambiente de rodaje ha sido, por lo general, muy bueno.
J.L.M.: Con Jaime Falero, tal como te comenté en la pregunta anterior, ya había trabajado por lo que conocía cómo se trabaja con él. Es tranquilo, trata de forma excelente al equipo, transmite con claridad lo que quiere y respeta profundamente el trabajo del actor. Con Joaquín Sánchez, quizás debido a mi breve participación, no he tenido oportunidad de relacionarme.
S.F.: Pues muy bien. Han sido dos personas encantadoras y con un trato exquisito. Me sorprendió la forma de tratar al personal y las ganas que ponían para que salieran bien las cosas. Como digo un trato verdaderamente agradable y que permitía que cumpliéramos las ordenes con más energía y con ganas de que salieran las cosas bien desde el primer momento. Totalmente positivo.
A.G.: He tenido más relación con Joaquín porque, aparte de ser productor, también es actor en la película, así que he trabajado con él desde el primer momento por cuestiones de vestuario, y la sigo teniendo cada día en el set. En cuanto a mi relación con Jaime, los dos decidíamos cómo quería que fuera cada personaje a través del vestuario.
E.G.: Pues muy cordial. Con Jaime trabajo codo con codo y es muy fácil de llevar. Dirige, pero también confía en la labor de los profesionales que tiene a su alrededor. Joaquín es una persona muy enérgica y profesional. En su faceta como actor es serio y entregado, se prepara a su personaje con ahínco. Como productor consigue velar por que la producción llegue a buen fin al tiempo que nos integra a todos como si de una gran familia se tratara. Es una de estas personas que me encantan porque tiene sangre en las venas.
V.R.: Como ya comenté que no he tenido prácticamente contacto con ellos en este tiempo de producción, pero durante el mes y medio/ dos meses que dure la edición seguro que vamos a estar casi viviendo juntos (risas).
James Cosmo_Project 12. The bunker 01
Muestra del vestuario de Atri Galván. El actor James Cosmo de uniforme. Foto: Domingo de Luis 
5. ¿Cómo has visto la integración del equipo y los artistas locales con el reparto extranjero?
A.C.: Excepcional, creo que hay muy buen ambiente de trabajo. He descubierto personas muy cercanas que se han integrado totalmente en el equipo y han demostrado ser lo que son: unos auténticos profesionales.
J.L.M.: Teniendo en cuenta que, como te dije, he tenido una breve participación, puedo decirte que me tocó trabajar con Timothy Gibbs y puedo asegurar que se trata de un caballero y un excelente compañero de trabajo. Puedo contarte una anécdota que lo describe: Había en el set de rodaje una caravana con un cartel que indicaba “Timothy Gibbs” y pidió a la producción que lo cambiaran por uno que dijera “Actores” y nos ofreció personalmente que la utilizáramos libremente para descansar. Tuvo también el detalle, al finalizar el rodaje, de venir a felicitarme por mi trabajo.
S.F.: Perfecto, no se ha notado nada que no pudiéramos solucionar. El intérprete ha jugado un papel importante con los extranjeros para que se coordinaran perfectamente bajo la atenta supervisión del director. Además, el equipo técnico estaba formado por personas, todas ellas profesionales, que hacían más fácil el trabajo para que, bajo la estrechas órdenes de la dirección, funcionara todo desde el primer momento, tanto en los ensayos como posteriormente en las grabaciones.
A.G.: Somos un gran equipo. Nos hemos entendido muy bien entre nosotros y con los actores, así como los actores entre ellos. La maquinaría interna de la película no puede estar funcionando mejor.
E.G.: El equipo ha trabajado como lo que son, profesionales. Nada cambia que el reparto sea extranjero, sólo el idioma de trabajo, el inglés. Subyace el deseo generalizado del equipo de que los actores se sientan cómodos, tratamos de hablar en inglés todo el tiempo posible y tenemos un intérprete para que la comunicación sea fluida. La prueba de que así ha sido está, por ejemplo, en lo gratamente sorprendido que quedó Eric Roberts, manifestando su deseo de volver a trabajar en Tenerife. Opino con vehemencia que ya les gustaría a muchos de los grandes del cine de este país tener a un equipo de profesionales como éste.
V.R.: Genial. He pasado alguna vez por el rodaje y todo parece funcionar como un reloj con maquinaria suiza. Se respira un elevado grado de profesionalidad y entrega por parte de todos. Y eso se ve que los actores que han venido de fuera lo agradecen.
project 12 sara febles
La actriz Sara Febles con James Cosmo
6. ¿Qué opinas de que se desarrollen producciones de este tipo en Canarias?
A.C.: Para mí es una oportunidad fantástica de trabajar en una producción internacional y espero que se repita pronto. La posibilidad de trabajar con actores de talla internacional y con un equipo técnico y humano del nivel que hay en esta producción ha hecho que se convierta en un trabajo maravilloso.
J.L.M.: Pues, ante todo, opino que el desarrollo de producciones cinematográficas en Canarias es positivo para la región y para la cinematografía. Por lo tanto, es lógico que les dé mi bienvenida y les exprese mi deseo de éxito. Ahora bien, creo que también es deseable que haya producciones donde las actrices/actores de Canarias tuvieran posibilidades mayores de mostrar sus capacidades.
S.F.: Me parece estupendo que desde Canarias se produzcan películas y series tanto extranjeras como nacionales con el fin de que sirvan de lanzadera debido a la variedad de paisajes que tenemos en las Islas, microclimas diversos en tan poco espacio y además serviría de trampolín para muchas personas (actores, equipos técnicos, etc…). Tenemos profesionales verdaderamente buenos en las Islas y con ello no sólo se conseguiría hacer marketing de las Islas, sino que además se daría a conocer estas personas de cara al exterior.
A.G.: Ojalá se puedan desarrollar más proyectos así, o sea un punto de referencia para que otros profesionales se animen a hacerlo. Desde mi punto de vista y mi departamento, gracias a este proyecto se ha dado trabajo a costureras locales, he comprado en tiendas locales... Ofrece trabajo a gente canaria.
E.G.: Opino que este tipo de producciones se tenían que haber dado desde hace mucho tiempo. Ahora nos sorprendemos de que en plena crisis se haga cine en Canarias con capital 100% privado, pero lo que era insostenible es que el cine viviera casi con exclusividad de las subvenciones. Mi humilde opinión es que si en Canarias no existe una industria del cine es debido a esa dependencia de lo público, y a que no se exigían unos estándares de calidad ni había un deseo de sacar rentabilidad al producto, simplemente se aplaudía al artista. EEUU lo ha tenido siempre más claro, hay producciones comerciales y hay producciones del séptimo arte, unas sostienen a las otras. En este sentido, Jaime y Joaquín han sido muy valientes. Chapó por ellos.
V.R.: Es básico. La producción audiovisual en Canarias en la actualidad tiene un potencial enorme. Nos hemos acostumbrado a trabajar sin medios y a hacer productos con un resultado mucho más que digno. El personal está “más que entrenado" para enfrentarse a cualquier cosa que venga. Así que lo veo como algo natural y básico que empiecen a realizarse proyectos de cada vez más nivel y con más medios.
vasni ramos
Vasni Ramos (derecha), junto a Sergio Gerson Ramos (Izquierda) durante la realización de un concierto de Fimucité. Foto: David González
7. En tu opinión, ¿qué necesita la industria audiovisual en Canarias para que este tipo de producciones sean más frecuentes y habituales?
A.C.: En mi opinión, sería importante que la Televisión Autonómica Canaria dejase de hacer proyectos de mierda y ofreciera productos de calidad. También estaría bien que los empresarios de las islas arriesguen un poco más e inviertan en el buen cine de las islas.
J.L.M.: Si hablamos de las acciones directas que deberían realizarse ante productoras nacionales e internacionales (labor, que a mi juicio corresponde a la Consejería de Cultura), sin duda la promoción de los “platós naturales” que brindan las islas y la información sobre los recursos técnicos e interpretativos con que cuenta Canarias serían primordiales. Pero claro, para este segundo caso, por ejemplo, la Consejería debería conocer profundamente cuáles son estos recursos y dudo sinceramente que sea así. Aunque creo que el motor de las acciones directas es la “voluntad política” y esto es un bien escaso.
S.F.: Pues lo más principal es la financiación, involucración de nuestro Gobierno de Canarias y empresas privadas para propiciar esta nueva fuente inagotable de creación. Además deberían saber aprovechar esto para sacar al exterior la imagen de Canarias con el fin también de ayudar al turismo, verdadero motor de creación de empleo en las Islas.
A.G.: La industria necesita profesionalizarse más, con escuelas que ofrezcan una formación adecuada, para que, cuando lleguen producciones nacionales o internacionales, se cubra la demanda de empleo con personal de las islas y no tengan que traerlos de fuera.
E.G.: Lo resumo en dos aspectos: buenos guiones y respeto a la figura del productor. Porque técnicos cualificados tenemos de sobra. En cuanto al productor, si se le permite hacer, de verdad, su función (que no es sólo, como piensan muchos, hacer los bocadillos y buscar dinero), se podría impulsar y gestionar una filosofía de trabajo que implemente la calidad del producto e incluso hacerlo rentable.
V.R.: Está claro que aquí en Canarias hay profesionales de sobra para montar una pequeña industria audiovisual. El talento y los medios técnicos existen. Ya sólo depende de que alguien quiera empujar económicamente al sector y arriesgarse a realizar películas y proyectos de bajo presupuesto con muchas posibilidades de obtener beneficios, ya que los costes no son tan elevados como en otros sitios. Creo que sería un gran impulso económico para las islas que, desgraciadamente, de momento no está muy contemplado.
Project12_JSJF
Foto: Domingo de Luis

“EL LLANERO SOLITARIO”. PIRATAS DE LA PRADERA

$
0
0

The_Lone_Ranger_POSTER
Una de cal y otra de arena. Hace poco hablábamos del caso de “Guerra Mundial Z”, cinta de producción conflictiva, con coste desorbitado y que, contra pronóstico, ha acabado recibiendo críticas positivas y siendo rentable en taquilla. El pasado fin de semana nos llegaba “El Llanero Solitario”, recuperación del famoso personaje pulp de los años 50 por parte del equipo de “Piratas del Caribe”, de no menos accidentada producción, pero que no ha encontrado en la taquilla el respiro que salvó a la cinta de Brad Pitt.
En ocasiones hay que dejarse llevar por la primera impresión. Cuando el productor Jerry Bruckheimer, amparado por el cineasta Gore Verbisnki y el actor Johnny Depp, presentó a la Disney el proyecto de adaptación de las nuevas aventuras de “El Llanero Solitario”, el estudio lo echó para detrás a pesar de tener ante sí a los artífices del éxito de “Piratas del Caribe”. Disney argumentó que el presupuesto presentado era desorbitado y que veían la propuesta muy arriesgada. Eso antes incluso de haberse llevado un varapalo tan grande como fue “John Carter”. El trío se mantuvo en sus trece y siguió presionando al estudio para conseguir luz verde. Se presentaron diferentes versiones del guion, intentando recortar el presupuesto y finalmente lograron su objetivo. Tras un rodaje accidentado y complejo, donde los gastos se dispararon más allá de las previsiones (se estima un coste final de unos doscientos cincuenta millones de dólares) y obligando a reestructurar la producción, la película llegó a las carteleras de Estados Unidos con un sonoro fracaso comercial y un contundente rapapolvo crítico. Posteriormente, productor y estrella han salido a la palestra a defender su producto, culpando a la crítica de no haber entendido la película y responsabilizándola de la mala recepción del público (como si la opinión de la crítica realmente tuviera ese poder de influencia sobre los intereses de la audiencia, especialmente cuando hablamos de cine comercial). Con este panorama, llegaba la película a nuestro país, dejando en el aire la pregunta de si la cinta es realmente merecedora de su fracaso.
The_Lone_Ranger_01
Nosotros, particularmente, nos hemos encontrado con una cinta aquejada de muchas irregularidades. Para empezar una duración excesiva y mal distribuida. De las dos horas y veinte minutos de metraje, cincuenta minutos se emplean en presentar a los personajes antes de que el héroe se ponga el antifaz y no es hasta los veinte minutos finales que la cinta despliega todo el espectacular aparataje visual que promete al espectador. Durante esas dos horas iniciales es cierto que encontramos escenas de acción y humor, pero insuficiente para una producción de estas características. Por otro lado, el enfoque que se hace del héroe no es sólo que caiga en lo paródico y desvirtúe el referente original, sino que además éste claramente pasa a ocupar un segundo puesto frente a la preponderancia de su ayudante indio, Tonto. Como sucediera en “Sin Pistas” (aquella simpática cinta de 1988 protagonizada por Michael Caine y Ben Kingsley donde se invertían los roles de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, presentando al primero como un actor alcohólico y al segundo como la verdadera mente deductiva del grupo), aquí nos encontramos con un Llanero Solitario que es, en realidad, un zoquete torpe y arrogante, incapaz de solventar ningún entuerto, siendo en realidad su excéntrico acompañante quien realiza toda la tarea (al menos, antes de llegar al clímax final, donde el héroe de repente parece perder su estupidez congénita y adquiere tino en su enfrentamiento con los villanos de la historia, tal y como manda el canon).
The_Lone_Ranger_02
A esto no ayuda tampoco situar a un actor sosaina y carente de carisma como Armie Hammer al frente del papel protagonista, quedando continuamente eclipsado por la verdadera estrella de la función. No es que Johnny Depp realice aquí la interpretación de su vida, ni mucho menos. De hecho, su Tonto no destaca frente a su catálogo de caracterizaciones extravagantes y mucho menos se puede comparar con la genialidad del Capitán Jack Sparrow, pero a la postre acaba siendo de las pocas cosas verdaderamente reseñable antes de llegar a esos veinte minutos finales de esta insípida adaptación de “El Llanero Solitario”, donde ni siquiera se les termina de sacar el debido partido a secundarios del calibre como Helena Bonham Carter, Tom Wilkinson, William Fichtner o Barry Pepper.
The_Lone_Ranger_03
Para su puesta en escena, Gore Verbinski bebe de referentes tan dispares, pero representativos del western, como John Ford, Sam Peckinpah o Sergio Leone. Al mismo tiempo vuelve a demostrar que es un cineasta de gran pericia visual, capaz de adornar la acción con planos imposibles y movimientos de cámara espectaculares que convierten sus secuencias de acción en auténticos circos de tres pistas. Esto sucedía en sus tres entregas de “Piratas del Caribe” y vuelve a repetirse en las mejores partes del “El Llanero Solitario”. La pena es que ese esfuerzo de narrativa visual quede empantanada por un guion de derribo escrito por Ted Elliott y Terry Rossio (cuándo se darán cuenta en Hollywood de la torpeza reiterada de esta pareja de escritores), porque está claro que cuando Verbinski cuenta con un buen libreto, su cine llega a las más altas cotas (“El Hombre del Tiempo”, “Rango”).
The_Lone_Ranger_04
No podemos cerrar esta crítica sin hacer mención a la partitura de Hans Zimmer. Como ya ha sucedido en varias ocasiones en el pasado, el compositor alemán aprovecha la oportunidad para saquear cual Pirata del Caribe el legado musical de Ennio Morricone. En este caso la principal referencia que se da cita a lo largo del metraje es a “Hasta que Llegó su Hora”, que se integra, quizás demasiado, dentro de la composición original de Zimmer, un trabajo en su línea habitual, compuesto con el automático puesto, que no destaca en absoluto frente a sus otros trabajos de corte más comercial, pero que tampoco desmerece, y al menos a nosotros nos resultó más estimulante que su insípida partitura para “El Hombre de Acero”, su otro blockbuster de este verano. Mención aparte merece el uso de la Obertura de “Guillermo Tell” de Gioachino Rossini. Este tema pasó a identificarse con la figura del Llanero Solitario gracias a la serie de televisión de los años 50 y Zimmer la recupera para el clímax final. Particularmente, como guiño al referente clásico nos parece válido, pero, en nuestra opinión, debía haberse quedado en eso, un guiño, una aparición puntual y rápida, mientras que el compositor construye con ella el armaje de su extenso tema final. La obertura ha sido tan sobreutilizada, explotada y parodiada con el paso de las décadas que, a día de hoy, ha perdido su valor heroico, aportando a las imágenes más bien un tono entre involuntariamente cómico y potencialmente ridículo que restringe las posibilidades del clímax, la parte más espectacular del metraje y la única que podría redimir a la película.
From producer Jerry Bruckheimer and director Gore Verbinski comes Disney/Bruckheimer Films' "The Lone Ranger." Tonto (Johnny Depp), a spirit warrior on a personal quest, joins forces in a fight for justice with John Reid (Armie Hammer), a lawman who has become a masked avenger.
Jerry Bruckheimer y Johnny Depp podrán responsabilizar lo que quieran a la crítica cinematográfica del fracaso en taquilla de su película si con ello piensan que van a salvar el tipo ante tamaño descalabro, pero lo cierto es que “El Llanero Solitario” es una cinta fallida, de ritmo irregular, con clara necesidad de recortar lastre y ajustar su duración y definitivamente errada en la actualización que pretende hacer de su personaje principal, todo ello empaquetado con un presupuesto excesivo que no se corresponde con lo insustancial de su guion. Esperemos que la próxima vez Disney se deje llevar por sus primeras impresiones y no ceda ante lo que ha sido claramente un capricho de sus principales responsables.
The_Lone_Ranger_05

ESTRENOS DEL 30 DE AGOSTO

$
0
0

Finaliza el mes de agosto y aunque la temporada estival continúa durante septiembre, ya lo que queda son los últimos coletazos del verano. En breve comienzan las clases y aquellos que cogieron este mes de vacaciones también se tendrán que reincorporar a día a día habitual. Es quizás por esto que las distribuidoras han decidido echar los restos y aglutinar en este fin de semana algunas de sus propuestas taquilleras para esta temporada.

paraiso.esperanza

“Paraíso: Esperanza” es la tercera y última entrega de la trilogía “Paraíso” de Ulrich Seidl. Continúa su repaso crítico y ácido sobre la sociedad actual y la búsqueda de la felicidad. Con la joven Melanie Lenz al frente del reparto, el cineasta pone su mirada en esta ocasión en el amor adolescente, el despertar sexual y los canones de belleza de la sociedad que generan problemas de autoestima entre las jóvenes en pleno desarrollo.

Esta tercera película cuenta la historia de Melanie, de 13 años, y de su primer amor. Mientras Teresa, su madre, está de vacaciones en Kenia (“Paraíso: Amor”) y su tía (“Paraíso: Fe”) dedica el tiempo libre a evangelizar, la chica asiste a un campamento estrictamente regimentado para jóvenes con problemas de sobrepeso. Entre las clases de gimnasia y los consejos dietéticos, las peleas de almohadas y su primer cigarrillo, Melanie se enamora del médico, un hombre 40 años mayor que ella. Le ama con la entrega del primer amor e intenta seducirle con absoluta ingenuidad. El médico lucha contra la culpabilidad de ese amor, consciente de su imposibilidad. Pero Melanie había imaginado un paraíso muy diferente.

one direction

Dirigida por Morgan Spurlock (“Super Size Me”, “Freakonomics”), “One Direction. This Is Us” es documental musical en 3D que cuenta la historia de los orígenes de los 5 miembros del grupo One Direction y como Simon Cowell los unió tras haber concursado todos en la versión británica del programa de televisión Factor X. Conoceremos a sus familias, exploraremos sus sueños y ahondaremos en cómo se sienten tras su meteórica subida al estrellato. Además, Morgan Spurlock y su equipo de producción seguirán al grupo mientras planean y se embarcan en su próxima gira mundial, encontrando historias en el camino. El concierto principal en la película será el que dio One Direction en el London O2 Arena, en Abril de 2013.

mud

Jeff Nichols debutó con buen pie en el circuito de cine independiente norteamericano con la cinta “Shotgun Stories”, sin embargo fue su siguiente trabajo, “Take Shelter”, el que le lanzó al puesto de cineastas más prometedores del panorama inde USA. Ahora regresa con un nuevo título, “Mud”, donde mantiene a su actor fetiche Michael Shannon (“Boardwalk Empire”, “El Hombre de Acero”) en un papel secundario, pero cede el principal protagonismo en manos de Matthew McConaughey, un intérprete que parece estar gozando ahora mismo de un momento de oro en su carrera, recuperando el aplauso crítico perdido tras una década de comedias románticas edulcoradas. El reparto cuenta también con una Reese Witherspoon que se recupera de los varapalos de “Agua para Elefantes” y “Esto es la Guerra”, Sarah Paulson (“American Horror Story”), los jóvenes jóvenes Jacob Lofland y Tye Sheridan (“El Árbol de la Vida”) y el veterano Sam Shepard.

“Mud” es la aventura de dos chicos, Ellis y su amigo Neckbone, quienes encuentran a un hombre llamado Mud escondido en una isla del Mississippi. Mud describe situaciones fantásticas, cuenta que mató a un hombre en Texas y le persiguen cazarrecompensas. También dice que planea encontrarse y escapar con el amor de su vida, Juniper, quien le espera en la ciudad. Escépticos pero intrigados, Ellis y Neckbone deciden ayudarle. Pero no pasa mucho tiempo antes de que las visiones de Mud se hagan realidad y en su pequeño pueblo aparezcan una bonita chica y un grupo de peligrosos cazarrecompensas.

cazadores de sombras

“Cazadores de Sombras: Ciudad de hueso” es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Cassandra Clare, que supone el inicio de una nueva saga de fantasía juvenil. Pensada para llenar el hueco dejado por “Crepúsculo”, la cinta está protagonizada por Lily Collins (“Blancanieves. Mirror, Mirror”), a la que acompañan Robert Sheehan (de la serie de televisión “Misfits”) y Jamie Campbell Bower (quien además sirve de unión con la franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyers). La veteranía la ponen Jonathan Rhys Meyers (“Los Tudor”), Lena Headey (“Juego de Tronos”) y Jared Harris (“Mad Men”).

Clary Fray es una adolescente neoyorkina aparentemente normal. Una noche, en compañía de su inseparable amigo Simon, decide ir a la discoteca de moda Pandemonium. Allí presencia cómo un extraño joven llamado Jace parece asesinar a alguien, pero el cuerpo de la víctima desaparece y nadie más parece haberlo visto. Jace comienza a seguir a Clary, sintiéndose cada vez más atraído por ella hasta que termina revelándole su secreto: Es un Cazador de Sombras, un grupo de poderosos guerreros, mitad ángeles-mitad humanos, enfrascados en una antigua batalla para proteger nuestro mundo de los demonios. Una batalla en la que Clary jugará un papel decisivo.

Al frente de la película tenemos a Harald Zwart, artesano de Hollywood que se dio a conocer con “Superagente Cody Banks”, perpetró “La Pantera Rosa 2” y obtuvo su mayor éxito con el remake “The Karate Kid”.

kick ass 2

La cinta de 2010 “Kick Ass. Listo para Machacar” sorprendió por su mirada ácida y gamberra al mundo de los superhéroes a partir de la novela gráfica de Mark Millar. Su director Matthew Vaughn dejó salir toda su mala baba demostrada en su faceta de productor de los primeros trabajos de Guy Ritchie, y precalentó así de cara al que sería su mayor éxito, “X Men. Primera Generación”. Si bien la película se quedó algo corta en taquilla, rápidamente se convirtió en fenómeno de culto y sus ingresos en el mercado doméstico permitieron que se diera luz verde a la secuela. De nuevo inspirada en el material de base de Millar, cuenta con la dirección de Jeff Wadlow (“Cry Wolf”, “Rompiendo las Reglas”), mientras que Vaughn ha pasado a ejercer de productor.

La joven asesina Hit Girl y el vigilante Kick-Ass intentan llevar la típica vida normal de dos adolescentes llamados Mindy y Dave. Pero al acercarse el momento de graduarse en el Instituto, y ante un futuro incierto, Dave decide crear con Mindy el primer equipo de superhéroes. Por desgracia, cuando pillan a Mindy saliendo como Hit Girl, se ve obligada a retirarse momentáneamente y a enfrentarse al aterrador mundo de las “chicas malas” del instituto. Dave no puede contar con su amiga y se une al grupo Justice Forever, dirigido por un exmiembro del hampa convertido al bien, el coronel Stars and Stripes. Cuando están a punto empezar a actuar en la calle el malo más malo de todos los malos, The Mother F%&*^r, antes conocido como Bruma Roja, decide que ha llegado la hora de vengarse por lo que Kick-Ass y Hit Girl le hicieron a su padre. Lo que no sabe es que meterse con un miembro de Justice Forever significa meterse con todos.

La cinta recupera en los papeles principales a los actores Aaron Taylor-Johnson, Chloe Moretz y Christopher Mintz-Plasse, contando con la participación especial de Jim Carrey como el coronel Stars and Stripes.

epic

El creador del estudio Blue Sky (“La Edad de Hielo”, “Rio”), Chris Wedge, ocho años después de “Robots”, con “Epic. El Mundo Secreto”, una cinta de corte ecologista que se convierte en la apuesta familiar para este fin de semana.

Basada en el libro infantil “The Leaf Men and the Brave Good Bugs” de William Joyce (creador también del libro en el que se basó “El Origen de los Guardianes”), “Epic: el Mundo Secreto” es el relato de una permanente batalla que se lidia entre las fuerzas del bien, que defienden la conservación de la naturaleza, y las fuerzas del mal, cuyo objetivo es destruirla. Cuando, por arte de magia, una adolescente se ve arrastrada hasta este recóndito universo, se une a un equipo, conformado por guerreros de élite y un conjunto de hilarantes y extraordinarios seres, para salvar su mundo… y el nuestro.

dolor y dinero

Saturado tras encadenar las tres entregas de “Transformers”, el cineasta Michael Bay decidió hacer un alto en el camino para cambiar de tercio con su siguiente película. Basada en un hecho real, “Dolor y Dinero” es ante todo una comedia grotesca donde no falta el pulso del director para el cine de acción.

La cinta nos cuenta la historia de unos culturistas de Florida que planean el secuestro, robo y asesinato de un adinerado empresario. Sin embargo, la víctima no fallece y se recupera en secreto. De hecho, contrata a un detective privado para que localice a sus captores con el propósito de vengarse de ellos.

Protagonizada por Mark Wahlberg (quien ahora está rodando de nuevo junto a Michael Bay “Transformers 4”), cuenta también con la presencia de Anthony Mackie (próximamente el superhéroe Ojo de Halcón en “Capitán América. El Soldado de Invierno”) y Dwayne Johnson en los papeles principales. Para los papeles secundarios se escogió a los veteranos Tony Shalhoub, Ed Harris, con la presencia de otros rostros conocidos como Rebel Wilson (“Dando la Nota”), Ken Jeong (“Resacón en las Vegas”) o Peter Stormare (“Fargo”, “El Último Desafío”).

DE CASTINGS POLÉMICOS, JUBILACIONES Y FALSOS RUMORES

$
0
0

batman

La actualidad del cine se ha visto agitada estas últimas semanas por noticias de diferente índole, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales e incluso recogidas de firmas para cambiar el rumbo de algunas producciones. También la información y rumores sobre algunos veteranos del cine ha hecho saltar la voz de alerta. Tendemos a pensar en las estrellas y artistas del Séptimo Arte como seres inmortales porque su fama les ha deparado un hueco en la Historia, y en ocasiones nos olvidamos de que también son seres humanos, con nuestras mismas debilidades.

jamesbondDanielCraig

A la hora de llevar un personaje popular a la gran pantalla muchas veces la imagen preconcebida que tiene el público de éste determina la reacción de los fans al anunciarse quién lo va a interpretar en la gran pantalla. Podemos recordar casos más o menos recientes, como el Michael Keaton de “Batman”, al que los fans rechazaron porque lo vinculaban con su faceta cómica en películas como “Bitelchús”; el Tom Cruise de “Entrevista con el Vampiro”, al que nadie, especialmente la autora de la novela, veía en el papel del sanguinario Lestat; Nicholas Cage, quien en su ansia por interpretar a un superhéroe en la gran pantalla estuvo a punto de protagonizar el “Superman Lives” que iba a dirigir Tim Burton con guion de Kevin Smith; o, por último, Daniel Craig, cuyos rasgos brutos y pelo rubio le proporcionaron el desdén de los fans cuando se anunció que iba a sustituir a Pierce Brosnan como James Bond en “Casino Royale”. Lo cierto es que, pese a las reticencias, la mayor parte de ellos acabaron ganándose el respeto de los espectadores.

ben affleck

La búsqueda de un nuevo Batman que ocupe el puesto vacante dejado por Christian Bale tras “El Caballero Oscuro. La Leyenda Renace” ha sido larga y muchos han sido los nombres que se han rumoreado por las redes sociales sin saberse a ciencia cierta si se trataba de opciones reales o falsos bulos que circulaban por internet. El anuncio de la contratación de Ben Affleck para ocupar el papel desencadenó todo tipo de críticas, comentarios jocosos e incluso recogidas de firmas para evitar la elección. Llama la atención que si bien la gran mayoría aborrecía la opción como intérprete, muchos no le hacían ascos como director, prefiriéndole incluso a Zack Snyder. Al mismo tiempo, algunas personalidades de Hollywood salieron en defensa del actor, entre ellos, como no podía ser de otra manera, su gran amigo Matt Damon. A nosotros particularmente la opción no nos estimula tampoco. No tanto por su capacidad interpretativa (aunque, reconozcámoslo, tampoco es que sea un punto a favor), sino más bien por una cuestión puramente física. Es cierto que el actor tiene porte y sabe llevar el smoking, pero su cara aniñada e inocentona no encaja con el carácter rudo y atormentado que se espera de Bruce Wayne, más aún cuando una de las alternativas previas que se barajó fue la de Josh Brolin, quien sí daba perfectamente el perfil en todos los aspectos. Lo cierto es que Affleck ha firmado ya por varias películas, así que mientras las cintas sean rentables, lo cierto es que parece que tenemos nueva encarnación de Batman para rato.

lex luthor

Menos polémica parece haber sido la elección del nuevo Lex Luthor, que tras barajar los nombres de Mark Strong y Bryan Cranston, parece haber recaído en éste último. En un momento dulce de su carrera gracias al éxito de la serie de televisión “Breaking Bad”, el actor sacó ventaja del hecho de que su rival había interpretado a Siniestro, el villano de “Linterna Verde”, por lo que la Warner (propietaria de DC Comics) prefirió guardar esa opción en caso de finalmente optar por continuar con las aventuras de este personaje. A nosotros particularmente la opción de Mark Strong nos parecía la ideal, más después de revisar recientemente “Kick Ass”, donde su papel bebía claramente de las características del archienemigo de Superman.

Dakota Johnson y Charlie Hunnam

Esta semana también se daba a conocer la elección de los dos protagonistas de la adaptación de “50 Sombras de Grey”, que finalmente ha recaído en los actores Dakota Johnson y Charlie Hunnam. La primera es la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, y su corta carrera interpretativa incluye pequeños papeles en cintas como “La Red Social”, “Infiltrados en Clase” o “Eternamente Comprometidos”. A él le conocemos principalmente por su papel en la serie “Hijos de la Anarquía”, aunque recientemente le hemos podido ver también en “Pacific Rim”. Esta elección también ha despertado opiniones encontradas en las redes, aunque en general, la respuesta de las fans ha sido casi tan entusiasta como la de los seguidores de Batman con Affleck. La propia autora de la trilogía literaria ha confesado que su elección hubiese sido Robert Pattinson, y que no veía en el papel al otro aspirante, Matt Bomer (de la serie “Ladrón de Guante Blanco”), aunque la razón esgrimida resultaba bastante peregrina. Para E.L. James, la homosexualidad de Bomer le invalidaba para el papel (como si la opción sexual de un actor supusiera un impedimento para llevar a cabo su personaje). En este caso, al no habernos leído ninguna de las novelas, no nos podemos pronunciar sobre la elección final, pero desde luego, no estamos en absoluto de acuerdo con el mensaje homofóbico de James.

Miyazaki

Con motivo de la presentación de su última película, “Kaze Tachinu (The Wind Rises)”, en la Mostra de Venecia, el veterano director Hayao Miyazaki anunció su retirada del mundo del cine, lo que parece cancelar otros proyectos anunciados como la secuela de “Porco Rosso”. Hablar de Hayao Miyazaki es hacer referencia a lo más selecto del cine de animación de los últimos 40 años. Ya desde sus inicios en series clásicas como “Lupín”, “Heidi”, “Marco” o “Sherlock Holmes”, el gusto por la artesanía e historias de alto calado emocional han caracterizado su filmografía. Títulos como “Mi Vecino Totoro”, la ya mencionada “Porco Rosso”, “La Princesa Mononoke”, “El Viaje de Chihiro” o “Ponyo en el Acantilado” forman parte de un gran legado escrito con letras doradas en los anales del cine. Fiel a su gran pasión por la aviación, en su último trabajo, Miyazaki abandona el género fantástico y se adentra en una historia dramática basada en una novela del escritor Tatsuo Hori y que narra la vida del piloto e ingeniero aeronáutico Jiro Horikoshi, el hombre que diseño el avión de combate Zero, que fue usado por los japoneses durante la II Guerra Mundial. Cabe recordar, en cualquier caso, que ya hace algunos años, el cineasta había anunciado su retirada y regresó para dirigir la maravillosa “Ponyo en el Acantilado”. Así que, si bien en esta ocasión el anuncio parece definitivo, no perdemos la esperanza.

sir-sean-connery

Otra noticia que ha dado mucho de qué hablar fue el rumor sobre el estado de salud de Sean Connery. Retirado de la interpretación desde que rodara en 2003 “La Liga de los Hombres Extraordinarios”, el actor ha vivido los últimos años alejado también de la vida pública. A principios de la semana pasada, el periódico Bild am Sonntag se hacía eco de unas declaraciones de Michael Caine haciendo referencia a que el legendario 007 podría sufrir Alzheimer. Inmediatamente, esta noticia fue desmentida por el representante de Connery y Caine declaró que sus palabras tuvieron que ser tergiversadas, ya que él nunca había hecho esas declaraciones. Lo cierto es que lo que sí consiguió la noticia fue volver a poner a Connery en la palestra y recordarnos lo mucho que se echa de menos la presencia de actores como él o Gene Hackman, ambos retirados del cine, en la gran pantalla. Más allá de su éxito como James Bond, Connery fue un actor que marcó época y que nos dejó brillantes interpretaciones en películas como “Marnie, La Ladrona”, “El Viento y el León”, “El Hombre que Pudo Reinar”, “Los Inmortales”, “El Nombre de la Rosa”, “Los Intocables de Eliot Ness”, “Indiana Jones y la Última Cruzada” o “La Roca”. Ahora que está a punto de estrenarse un reboot de las aventuras de Jack Ryan, nos será muy difícil no recordar a su Capitán Marko Ramius de “La Caza del Octubre Rojo”.

OSCARS

Una situación similar ha sucedido esta semana con respecto a Jack Nicholson. El sitio web Radar Online anunciaba que una fuente muy bien posicionada en Hollywood afirmaba que, a sus 76 años, el actor dejaba el mundo de la actuación ya que era incapaz de recordar los guiones. Pocas horas después, la periodista Maria Shriver (ex mujer de Arnold Schwarzenegger y amiga personal del actor) negó la noticia, a la que acompañó poco después un portavoz del intérprete quien refutó que no se retiraba y que, de hecho, seguía leyendo guiones en busca de su próximo proyecto. La última vez que vimos a Jack Nicholson en la gran pantalla fue en 2010 con la cinta “¿Cómo Sabes si….?” y previamente en 2007 junto a Morgan Freeman en “Ahora o Nunca”. Desde luego, al contrario que compañeros de generación y prestigio como Robert DeNiro o Al Pacino, la actividad interpretativa de Nicholson se ha visto drásticamente reducida desde que en 2003 estrenara “Cuando Menos te lo Esperas” junto a Diane Keaton, aún así su presencia pública sí se ha mantenido y lo hemos podido ver en eventos sociales y cinematográficos como los Oscars. De nuevo, lo que sí ha logrado esta noticia es pone de manifiesto la importancia del legado de Nicholson para el cine y la situación actual del séptimo arte, donde artistas de su calibre ya parecen no tener lugar o estar destinados a productos en absoluto acordes con su capacidad interpretativa. Lejos parecen ya los tiempos en los que Jack Nicholson hizo temblar los pilares de Hollywood con interpretaciones tan arriesgadas como “Easy Rider”, “Mi Vida es mi Vida”, “Conocimiento Carnal”, “Chinatown”, “El Reportero”, “Alguien Voló sobre el Nido del Cuco”, “El Resplandor”, “El Cartero Siempre Llama Dos Veces”, “La Fuerza del Cariño” o “El Honor de los Prizzi”. Incluso ya alejado de aquellos años rebeldes, el actor nos dejó interpretaciones prodigiosas como su Joker en “Batman”, “Algunos Hombres Buenos”, “Mejor Imposible” o “A Propósito de Schmidt”. Su último gran papel hasta la fecha lo tuvo en la cinta de Martin Scorsese de 2006 “Infiltrados”, como el aterrador mafioso Frank Costello.

batman y joker

ESTRENOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE

$
0
0

Tras un fin de semana abarrotado de estrenos de peso, llega cierta calma. Pocos son los estrenos que tenemos para esta semana, aunque eso no niega la presencia de títulos interesantes. Nuestra selección de esta semana pasa por el cine de autor, el cine de terror de bajo presupuesto y la ciencia ficción más pulp.

cruce de caminos

Con una trayectoria más centrada en el género documental, el cineasta Derek Cianfrance debutó con fuerza en la ficción hace tres años (aunque a España la cinta llegó en febrero de este año) con el drama “Blue Valentine”, generando polémica por la representación del sexo que se hacía en este retrato de la destrucción de una relación sentimental. Ahora regresa con “Cruce d Caminos”, donde continúa reflexionando sobre el tema de la familia, centrándose en esta ocasión en el legado que pasamos de padres a hijos.

Un misterioso y mítico piloto de motos, Luke, sale del carnaval ambulante “Globe of Death” y recorre como un relámpago los callejones de Schenectady (Nueva York) – intentando desesperadamente contactar con una antigua amante, Romina, que acaba de dar a luz, en secreto, al hijo del motorista. En un intento de mantener a su nueva familia, Luke abandona su vida en el carnaval y comete una serie de atracos de banco aprovechando su increíble habilidad con la moto. Todo se complica cuando en el camino de Luke se cruza un ambicioso oficial de policía, Avery Cross, que busca ascender rápidamente en un departamento policial lleno de corrupción. Este drama demoledor se extiende a lo largo de quince años, durante los cuales los pecados del pasado acaban acechando las vidas de dos adolescentes que se enfrentan al legado que han heredado.

La cinta está protagonizada por dos estrellas como Ryan Gosling y Bradley Cooper, el primero además también protagonista del anterior trabajo de Cianfrance. Además contamos con la presencia de rostros conocidos como Rose Byrne, Eva Mendes, Ray Liotta, Bruce Greenwood, Dane DeHaan, éste último joven actor en alza visto en “Chronicle” y al que próximamente le veremos interpretando el papel de Harry Osborn en “The Amazing Spiderman 2”.

tú eres el siguiente

Estrenada en Estados Unidos en 2011, “Tú Eres el Siguiente” no sólo sirvió de lanzadera para la carrera del director Adam Wingard dentro del género fantástico, sino que supuso un inesperado éxito comercial, avalado por excelentes críticas. Con un ajustado presupuesto de 7 millones de dólares, sólo en Estados Unidos ha logrado ya duplicar esta cifra con su recaudación. Protagonizada por Sharni Vinson, Ti West, Joe Swanberg, Barbara Crampton y Kate Lyn Sheil nos llega ahora esta cinta cuyo argumento además nos recuerda a otro título reciente “The Purge. La Noche de las Bestias”.

La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar. Atrincherados en la casa de vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar.

riddick

El personaje de Riddick se dio a conocer en el año 2000 con la cinta “Pitch Black”, siendo uno de los títulos que ayudaron a convertir en estrella de cine a Vin Diesel. Dirigida por David Twohy, se trataba de un survival de ciencia ficción que con poco presupuesto logró un éxito abrumador. Esto inspiró su secuela, mucho más ambiciosa y que saltaba a l subgénero de la space opera, “Las Crónicas de Riddick”. En esa ocasión, el resultado no fue el mismo y lo que tenía visos de convertirse en una franquicia pasó a dormir el sueño de los justos. Ahora el propio Diesel ha luchado por financiar esta tercera entrega que regresa a sus orígenes.

Traicionado por los suyos y dado por muerto en un planeta desolado, Riddick tendrá que luchar con la raza alienígena de depredadores más letal que jamás ha conocido. Su única vía de escape pasa por activar una baliza de emergencia, atrayendo a una serie de mercenarios y cazarrecompensas que no se irán del planeta sin la cabeza de Riddick como trofeo. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que Riddick es más peligroso y temible que nunca…

A parte de Vin Diesel la cinta cuenta con la presencia de Karl Urban (“Star Trek”, “Dredd”), Katee Sackhoff (Galactica. Estrella de Combate) o el español Jordi Mollà, entre otros.

“TO THE WONDER”. LA VIDA ES SUEÑO

$
0
0

to-the-wonder-poster

Hablar de Terrence Malick es adentrarnos en un tipo de cine alternativo, con sus propias normas y características. La suya está lejos de ser una filmografía convencional y cada estreno que nos propone viene irremediablemente acompañado por polémicas y respuestas encontradas. Tras lograr con su anterior trabajo, “El Árbol de la Vida”, uno de sus mayores éxitos tanto económico como de crítica (aunque también se trata de una de sus cintas que mayor número de deserciones por parte del público ha experimentado), el cineasta ha emprendido una nueva trayectoria con “To the Wonder”, película que conserva sus claves de autor, pero que también abre nuevas vías a este artista cuando está a punto de cumplir 70 años. Conocido hasta ahora por dilatar cada uno de sus proyectos, llegando a pasar más de 10 años entre uno y otro, de repente, Malick ha engarzado el rodaje de cuatro películas en menos de un año, siendo este título protagonizado por Ben Affleck y Olga Kurylenko el primero en abrirse paso hasta la gran pantalla.

to-the-wonder-01

Embrionariamente, la cinta parte de una experiencia personal del cineasta, su matrimonio con Michèle Morette, con la que estuvo casado entre 1985 y 1998. El alterego del director es Neil (Ben Affleck), un inspector medioambiental, que mantiene una relación con Marina (Olga Kurylenko), una joven madre divorciada a la que conoce durante un viaje a Normadía. Neil es introspectivo y poco comunicativo, mientras que Marina es impulsiva y extrovertida. Pese al amor que se deparan, las necesidades afectivas de ambos, especialmente las de ella, van minando la relación sin posibilidad de redención. En este camino harán su aparición otros personajes como Jane (Rachel McAdams), una amiga de la infancia de Neil con la que éste entabla una relación amorosa en un momento de distanciamiento de la pareja, y el padre Quintana (Javier Bardem), un cura que atraviesa una crisis existencial y que se convierte en el refugio espiritual de Marina.

To_the_Wonder_02

Ésta, a grandes rasgos, podría ser la sinopsis de la película, sin embargo, como con el resto de la filmografía de Terrence Malick, aquí no podemos hablar de un desarrollo argumental convencional, sino más bien de un fluir de emociones y reflexiones filosóficas acerca del amor que se ilustran de manera poética a través de la preciosista sensibilidad audiovisual del director. Si bien existía un guion de partida, con un mayor desarrollo de personajes y diálogos, muchos de estos fueron desechados en la fase de postproducción donde se cribaron las partes más narrativas para potenciar el tono lírico a través de la conjunción de la imagen, la música y la voz en off.

to-the-wonder-03

Como suele ser habitual en él, Malick utiliza la historia particular de sus dos protagonistas para elaborar un discurso más amplio y abstracto sobre la posición del ser humano en el Universo y la ruptura de la armonía existencial provocada por el alejamiento del orden natural en favor de lo artificioso del mundo civilizado. Así, el espacio geográfico juega un papel incluso más importante que los propios protagonistas, regresando el director a las comunidades rurales del Medio Oeste Estadounidese, ya presentes en títulos como “Malas Tierras”, “Días de Cielo” o “El Árbol de la Vida”. Las dificultades de comunicación de Neil y Marina entran en simbiosis con esas tierras contaminadas por la violenta invasión del ser humano, con la crisis de fe del Padre Quintana al enfrentarse al miedo, el odio y la pobreza, o con esa sociedad artificial y saturada de mensajes consumistas que alejan a las personas de lo verdaderamente primordial: el Amor y la Naturaleza. Las fastuosas panorámicas, maravillosamente fotografiadas por Emmanuel Lubezki, nos trasladan una sensación de calma y eternidad, la verdadera vía para trascender la imperfecta realidad y alcanzar la revelación espiritual.

to-the-wonder-04

Lo que diferencia a esta cinta de trabajos anteriores es una mayor libertad por parte del cineasta a la hora de rodar. Se aprecia mucha improvisación en el trabajo con los actores e incluso en la planificación. Salvo momentos puntuales, Malick abandona los planos perfectos, los travelings milimetrados y se deja llevar por la espontaneidad del momento. La cámara está en continuo movimiento, acercándose, girando y alejándose de los protagonistas, especialmente Marina, aportando fluidez e inmediatez a la imagen. Esta sensación se incrementa con un montaje a base de cortes abruptos, que a su vez aportan a la película una cadencia onírica, irreal, a pesar de tener una base naturalista a la hora de describir el entorno social en el que se desenvuelven los personajes. En esta ocasión, más que en las anteriores, los actores se convierten en un color más dentro del lienzo que pinta el director. Más allá del respaldo narrativo que pudieran tener los intérpretes para componer sus personajes, lo que trasciende en la pantalla es su capacidad de reaccionar a las indicaciones que les va dando el director dentro del plano. Ahí, el pasado como modelo y bailarina de Olga Kurylenko le permite adaptarse mejor a las características de rodaje de Malick, aunque haya momentos en los que esa extroversión del personaje de Marina resulte representada de manera excesiva y pueda saturar al espectador por su desbordamiento emocional. Lo contrario sucede con Ben Affleck. Si bien como cineasta ha logrado el aplauso de crítica y público, como interprete sigue siendo un artista limitado y el personaje de Neil queda lastrado por las carencias interpretativas del actor, que confunde introspección con inexpresividad. Por su parte, Javier Bardem y Rachel McAdams luchan con unos personajes que han quedado cercenados en la mesa de montaje, al igual que otros que Malick inserta en la imagen sin presentación previa y que vuelven a desaparecer de la misma forma abrupta. Cada uno juega una función concreta y específica en el discurso del director, apareciendo y desapareciendo del flujo narrativo según le interesa a Malick, sin peso específico como personajes. Ese es el caso, por ejemplo, del personaje de Anna, interpretado por Romina Mondello, fugaz amiga de Marina, quien sirve al cineasta para verbalizar el discurso de rebeldía contra un orden social estricto y represivo.

to-the-wonder-06

La música juega también un peso importante en la puesta en escena, recurriendo nuevamente Malick a temas preexistentes recurrentes en su filmografía, como por ejemplo el Preludio del primer acto del “Parsifal” de Richard Wagner. En lo referente a la música compuesta ex profeso para la cinta, el cineasta ha recurrido a Hanan Townshend, un músico de menor tradición en el cine, frente a los Ennio Morricone, Hans Zimmer, James Horner o Alexandre Desplat de películas anteriores. Si ya en aquellas el director mostró poco respeto por el trabajo de estos ilustres artistas, recortando, eliminando y cambiando allí donde se le antojaba, no iba a ser menos con Townshend, cuya presencia en pantalla se ve drásticamente reducida en favor de la música preexistente. Por otro lado, el compositor se muestra más neutro y limitado que sus predecesores, ofreciendo una partitura impersonal y apagada, que se presta precisamente a ese corte y pega que requiere la puesta en escena del director.

to-the-wonder-05

Es difícil de valorar actualmente la relevancia de una película como “To the Wonder”. De momento lo que podemos ver en ella es una cinta de transición, irregular y excesiva en sus tentativas, preciosista y estimulante en algunos tramos, pero también dispersa y confusa en otros. Será con una visión de conjunto con respecto a los futuros trabajos de Malick que podremos realmente juzgar el valor de este paso evolutivo en su carrera y hasta qué punto los bosquejos planteados aquí realmente conducen a un cambio en su discurso cinematográfico.

to-the-wonder-07


CINE ESTIVAL Y AUTORÍA VULGAR

$
0
0
cabecera
Desde que a mediados del siglo XX la revista Cahiers du Cinema estableciera el concepto de autor en el cine, mucho ha evolucionado (y se ha tergiversado) este término. A un nivel básico, entendemos como “autor” a aquel creador cuya visión y creatividad define la identidad de la película, por encima de las presiones del estudio o los caprichos de las estrellas, generando un corpus artístico marcado y reconocible. Con el tiempo, se ha designado como autores a aquellos cineastas que trabajan fuera de la industria, con independencia de cualquier injerencia externa y libres de los patrones de género. La otra cara de la moneda es el artesano, es decir, aquellos directores que no buscan establecer un discurso propio, sino que prestan su habilidad a las necesidades de la producción, ajustándose a los parámetros marcados por el estudio y construyendo vehículos de lucimiento para sus estrellas. Un artesano no busca innovar, sino que su eficacia reside en la destreza con la que conjuga el lenguaje cinematográfico para ofrecer un producto al gusto del público. Sin embargo estas etiquetas no son conceptos estancos, existen grados de autoría y artesanía y estos se pueden dar incluso dentro de la trayectoria de un mismo cineasta. Basta con comparar por ejemplo al Martin Scorsese de “Uno de los Nuestros” y el de “Infiltrados”, el primero es rupturista, crea un nuevo lenguaje y establece un universo particular y distintivo, mientras que el segundo aporta toda su experiencia para contar una historia de género, magníficamente elaborada, pero que no pretende ir más allá de los patrones preestablecidos. Al punto donde es difícil distinguir lo que es industria y lo que es autoría se le ha dado a llamar “autoría vulgar”, o lo que podríamos denominar también como cine comercial que avala sus aspiraciones de prestigio con la firma de su director.En este grupo de vulgar auteurs entran cineastas con un discurso propio e identificable como Tony Scott, John McTiernan, Richard Donner, Bryan Singer o Michael Bay. Si hay algo que ha definido a la mayor parte de las superproducciones que nos han llegado este verano a las carteleras es precisamente ese doble rasero. Por un lado como producciones estivales, buscan romper la taquilla y atraer al público, empleando recursos como tratamiento de género, grandes efectos especiales o las estrellas que lideran el reparto; pero al mismo tiempo se pretende dar una patina de distinción, depositando la responsabilidad del producto final en manos de cineastas de impronta personal que hacen suya la propuesta inicial y la asimilan a su universo particular.
“EL GRAN GATSBY”. NUNCA HABÍA VISTO UNAS CAMISAS TAN BONITAS.
gatsby 01
Inicialmente, “El Gran Gatsby” era una de las grandes apuestas de la Warner para la temporada de premios y, sin embargo, a última hora prefirieron cambiar la fecha de estreno y retrasarla hasta el verano, donde debía competir con los grandes blockbusters. Sin duda, la novela de Scott Fitzgerlad es uno de los grandes clásicos de la literatura estadounidense, sus personajes son iconos culturales en ese país y la adaptación contaba con la firma de un Baz Luhrmann que regresaba al terreno de “Moulin Rouge” (de momento la única de sus películas con la que el cineasta ha entrado en las categorías principales de los Oscars). Pese a esto, esta decisión del estudio deja clara cuál es la verdadera naturaleza de esta adaptación, sobre todo cuando vemos que la cinta ha pasado a ser una de las más rentables de esta temporada (con un presupuesto de 105 millones de dólares, ha recaudado 144 millones sólo en Estados Unidos USA y 331 millones a nivel mundial). A su favor ha contado con el tirón de un actor como Leonardo DiCaprio, ahora mismo una de las más estrellas más reputadas de Hollywood, y una puesta en escena y producción musical que apuntaban precisamente a un regreso de Luhrmann al estilo de su mayor éxito de crítica y comercial, al mismo tiempo que intentaba pasar un tupido velo sobre el fracaso de su anterior trabajo, “Australia”.
THE GREAT GATSBY
Luhrmann no es un director discreto. Su puesta en escena busca la grandiosidad y el espectáculo, el exceso y la frivolidad. Su visión de los locos años 20 es hiperbólica, tanto que excede los límites de lo físico y recurre a los digital para poder existir. Para representar el mundo de Gatsby, el cineasta necesita que su cámara revolotee por todo el escenario con total libertad, al mismo tiempo que satura el plano con más elementos de los que puede apreciar el ojo humano. Para ello prácticamente prescinde de los decorados reales y compone su propio espacio a través de imágenes generadas por ordenador, tan artificial como el propio personaje de Gatsby, pero también igual de seductor y atractivo. Eso le da un control demiúrgico de la narrativa, donde todo está situado exactamente donde él quiere y se mueve como él quiere, como un collage viviente. La música se integra perfectamente con la imagen y el montaje, impulsando aún más esa explosión de elementos hacia el espectador, que recibe toda esa información como un chute de adrenalina. Sin embargo, lo que resulta perfecto para las partes superficiales y lúdicas de la historia, se desmorona a la hora de profundizar en los personajes y darles un mayor peso dramático y psicológico.
gatsby 03
Los aspavientos de Luhrmann consiguen captar la atención del espectador, pero resultan huecos cuando se trata de abordar la verdadera complejidad de la historia. Pese a los esfuerzos del reparto, los personajes no superan su capa de ingenuidad. Eso puede ser válido para el papel de Gatsby, que al fin y al cabo es un constructo atrapado en su propia fantasía (algo que DiCaprio ha sabido representar muy bien), pero a excepción del papel de Tom Buchanan (magnífico Joel Edgerton), el resto de los roles principales no consiguen trascender su fachada inicial. Por otro lado, el director centra tanto su mirada en la relación ambigua entre Gatsby y Carraway (un a veces ajustado y otras repelente Tobey Maguire) que resta demasiado peso a la relación de amor entre el primero y Daisy. Es precisamente este personaje femenino el que sale más perjudicado en la película y con ella su intérprete, Carey Mulligan. Pese a las muchas virtudes de la actriz, el rol de Daisy es uno de los más complejos de la novela y clave para poder entender el tercer acto de la historia. De ahí que cuando Luhrmann fracasa a la hora de ahondar en la historia de amor, su película se derrumba irremediablemente en su tercio final. Como las camisas de Gatsby, la película es un esplendoroso escaparate, un desfile de colores, movimientos y diseño, pero la percha que hay debajo del artificio carece de auténtica emoción.
“EL HOMBRE DE ACERO”. REINVENTANDO A SUPERMAN
superman 01
A la hora de hablar de autoría, una de las películas más esperadas del verano nos presentaba una paternidad bicéfala. Para el resurgir del personaje Superman, se recurrió por un lado a Christopher Nolan, quien previamente con su trilogía de “El Caballero Oscuro” había lograda sacar al personaje de Batman de las tinieblas donde lo había enterrado Joel Schumacher; y, por otro, a Zack Snyder, quien con trabajos como “300” o “Watchmen” había demostrado una gran habilidad a la hora de salir bien parado de adaptaciones imposibles de novelas gráficas de culto. Se trataba de dos cineastas de diferente carácter. Mientras Nolan es de una corriente más intelectual, preocupado por los mimbres internos de sus personajes y su conexión con un entorno realista, Snyder es un director cinético, un esteta de la imagen, más interesado en las pulsiones rítmicas de la acción, el barroquismo del plano y el potencial de la fantasía. A su vez ambos tenían un doble reto en su actualización de la figura del hombre de acero, en primer lugar superar el legado inevitable del “Superman” de Richard Donner, evitando el fetichismo nostálgico que truncó la versión de Bryan Singer, y, en segundo lugar, ofrecer una cinta que aunara acción desmedida con reflexión acerca de la figura del héroe, de acuerdo al canon de las últimas adaptaciones de personajes del comic.
MAN OF STEEL
Lo primero que llama la atención es que, pese a esa voluntad de alejarse del modelo de Donner, argumentalmente la película fusione precisamente las dos entregas en las que estuvo involucrado este cineasta (“Superman” y “Superman II”). La cinta comienza con la destrucción de Krypton, pasa a los orígenes de Kal El en La Tierra y luego salta al enfrentamiento con el General Zod. Eso sí, la cinta rompe con la puesta en escena clasicista de las versiones de 1978 y 2006 y apuesta por una narrativa hiperrealista, jugando con la cámara en mano y los planos cortos, para dar una estética más documental sobre todo a las secuencias de acción. Donde mejor podemos encontrar la impronta habitual de Zack Snyder es en el bloque que se desarrolla en Krypton. Ahí el cineasta puede hacer despegar con más libertad el componente fantástico de la historia, integrando a los actores, los efectos digitales y el diseño de producción en una línea similar a lo ofrecido en trabajos anteriores suyos como “Sucker Punch”. Por otro lado, los flashbacks a la infancia, adolescencia y madurez del héroe hasta que se pone el traje por primera vez se apoyan más en los recursos psicológicos del cine de Nolan. Finalmente, ambas personalidades se fusionan en el extenso enfrentamiento con las hordas de Zod, donde el gusto por la saturación de componentes en pantalla de Snyder se une a la preferencia del productor por el ritmo y la inmediatez de la acción en detrimento de una mayor claridad compositiva.
MAN OF STEEL
Desgraciadamente, si bien no podemos negarle al resultado como blockbuster veraniego un alto valor, lo cierto es que la película como revitalizadora de la mitología de Superman nos parece un producto irregular que no acaba de encontrar el tono adecuado y que ofrece una interpretación errada del personaje principal. Con el fin de no repetir la misma estructura que Donner, Snyder rompe la linealidad narrativa para insertar los años de formación de Kal El en La Tierra a modo de flashbacks en el metraje. Esto rompe la progresión del personaje y provoca que el bloque de Smallville y, en concreto, la figura de Jonathan Kent pierdan efectividad dramática (frente al papel de Jor El, que, en nuestra opinión, pasa a tener excesivo protagonismo, en especial en el tercer acto final, con esa presencia a modo de fantasma de Hamlet). Por otro lado, ese peso heredado de Nolan sobre el conflicto interno del personaje, no sólo resta un factor muy necesario como es el humor a la película, sino que además nos presenta a un Superman traumatizado y depresivo. Es verdad que gracias a los efectos especiales por fin vemos a un hombre de acero en plenas capacidades superheroicas como nunca antes se había hecho en la gran pantalla, pero se sacrifica por el camino su espíritu luminoso y optimista. A esto hay que sumar una insulsa, hueca partitura musical de Hans Zimmer, que no aporta nada a la película e incluso llega a estorbar en ocasiones. Como decimos, “El Hombre de Acero” puede ser un excelente blockbuster veraniego, pero se queda muy corta a la hora de “vestir” una nueva encarnación cinematográfica de Superman.
“AFTER EARTH”. LA TEORÍA DEL MIEDO
after earth 01
El género fantástico no sólo ofrece características idóneas para el cine comercial (llamativos diseños de producción, apoteósicos efectos especiales), sino que además es una excusa perfecta para poder reflexionar sobre elementos cotidianos y realistas desde una perspectiva metafórica. Eso es algo que los mejores autores del género han sabido emplear. Tiempo atrás, M. Night Shyamalan fue uno de esos autores. Con sus películas de fantasmas, superhéroes, invasiones extraterrestres y personajes de cuentos de hadas se las apañaba para tratar otros temas como la falta de comunicación, las relaciones familiares disfuncionales o el concepto del miedo en una sociedad post-11S. Eso lo aunaba a una mimada puesta en escena, donde cada plano, cada movimiento de cámara estaba pensado y planificado para aportar información al espectador acerca de ese trasfondo emocional y psicológico de los personajes. Es cierto que el peso del mensaje de la película muchas veces se imponía a las necesidades de la historia, y títulos como “La Joven del Agua” o “El Incidente” dejaron en evidencia las carencias cada vez más apremiantes de un cineasta que perdía el favor del público a marchas forzadas. Desde entonces, Shyamalan ha intentado reconducir su carrera, aunque en el proceso ha tenido que plegarse a las exigencias de esa industria contra la que él postulaba. Con sus dos últimos trabajos, “Airbender. El Último Guerrero” y “After Earth”, el director ha aceptado proyectos de encargo, alejados de su universo particular y que incluso suponen una inversión de sus propuestas. Hasta hace pocos años, el cine de Shyamalan se caracterizaba por ambientarse en un entorno realista, donde el conflicto surgía al insertar un componente fantástico que rompía el estatus quo y evidenciaba las carencias afectivas de los protagonistas. Ahora sus películas han pasado a ser títulos abiertamente fantásticos, donde el cineasta se esfuerza por subrayar aquellos elementos emocionales que puedan acercar ese universo quimérico al espectador.
after earth 03
El argumento de “After Earth” no surgió de la imaginación de M. Night Shyamalan, sino de la de Will Smith, y tampoco se encargó de escribir el guion, que ha sido responsabilidad de Gary Whitta, convirtiéndose en la primera ocasión en que el cineasta aceptaba una trabajo con libreto ajeno. Esto no quita para que Shyamalan no hiciera algunos pequeños retoques para poder insertar la trama dentro de sus temas recurrentes. Concretamente, nos encontramos con el concepto del miedo como piedra angular de la historia. El proceso de maduración del protagonista pasa por aprender a controlar sus temores para poder sobrevivir en un ambiente hostil. Shyamalan construye toda una estructura social basada precisamente en el control emocional. Como contrapartida, tenemos un mundo futuro donde se ha erradicado cualquier comunicación afectiva, no sólo el miedo, sino también la expresión del dolor, el afecto o el amor. Esto conduce al otro tema clave en la filmografía del cineasta, las relaciones familiares disfuncionales. Un acontecimiento traumático anterior genera un bloqueo emocional entre los dos protagonistas, especialmente de Cypher Raige (Will Smith) hacia su hijo Kitai (Jaden Smith). Así, mientras el joven debe afrontar sus miedos para convertirse en un adulto, Cypher necesita abrirse emocionalmente con su hijo y Shyamalan emplea su accidentado paso por La Tierra como detonante dramático para forzar ambas situaciones.
after earth 02
Estos son los apartados que emparientan “After Earth” con el resto de la filmografía de M. Night Shyamalan, pero no nos engañemos, la cinta es claramente un trabajo de encargo pensado como vehículo de lucimiento de Jaden Smith. Más que en el apartado temático, donde mejor podemos encontrar la impronta del director es en la puesta en escena, quien vuelve a demostrar su habilidad narrativa y su virtuosismo a la hora de dar a la imagen un valor poético (fantásticamente subrayado con la partitura de James Newton Howard, quien vuelve a demostrar que en su alianza con el director consigue sus trabajos más inspirados). Aún así, la película es poco más que un videojuego, dividido en diferentes fases, donde el personaje protagonista debe superar obstáculos físicos para alcanzar su destino, donde, como sucede en todo arcade clásico, le espera el monstruo para la confrontación final. Los esfuerzos de Shyamalan por enriquecer temáticamente la película o distinguirla con su puesta en escena no son suficientes para esconder el vacío argumental y mucho menos la falta de carisma de su protagonista. Jaden Smith carece de la presencia en pantalla de su padre, y éste se reserva un papel más bien secundario, aunque en la promoción de la película se intentara dar a entender lo contrario. De esta manera, “After Earth”, aunque en conjunto resulta más satisfactoria que “Airbender. El Último Guerrero”, sigue sumando en contra del director, alejándole un peldaño más del estatus privilegiado que llegó a ostentar durante el primer lustro del siglo XXI.
“STAR TREK. EN LA OSCURIDAD”. REVISITANDO LA BALLENA BLANCA
STAR TREK INTO DARKNESS
Ya sea en su faceta como productor o como director, J.J. Abrams ha conseguido distinguirse como uno de los autores de nueva hornada más influyentes dentro de la industria de Hollywood. Esto, en parte, lo ha conseguido con su habilidad para resucitar estructuras genéricas agotadas ya sea a partir de la vía del remake (“Misión Imposible”, “Star Trek” o próximamente “Star Wars”) o del homenaje nostálgico (“Alias”, “Perdidos”, “Super 8”), pero también gracias a inteligentes campañas de marketing (especialmente de tipo viral) pensadas para captar el interés y la curiosidad del público. Cuando en 2009 se hizo cargo del reboot de “Star Trek” tenía varios frentes en su contra. El primero, un itinerario que le emparentaba más con la space opera de George Lucas que con la de Gene Roddenberry. Starwarrie antes que trekkie, su interés apuntaba más hacia el apartado aventurero que el filosófico. Además, debía hacerse cargo de una franquicia a la que se daba ya prácticamente por extinguida, sobre todo en el cine, tras seis películas con la tripulación original y cuatro con la nueva generación, retomando personajes de culto estrechamente identificados con los actores que los venían interpretando desde 1966. A pesar de las deficiencias del guion presentado por Alex Kurtzman y Robert Orci (plagado de situaciones inconexas o inverosímiles, en las que se abusaba del factor casualidad para justificar los giros de la trama), Abrams supo construir una cinta que bebía lo suficiente de la mitología trek como para agradar a los fans, pero con el dinamismo y la espectacularidad que reclamaban las nuevas generaciones de espectadores.
star trek 02
“Star Trek. En la Oscuridad” partía de las bases establecidas por la entrega anterior y la buena recepción del público, ávido de nuevas aventuras de estas nuevas encarnaciones de la tripulación original del Enterprise. La creación de una línea temporal paralela a las aventuras clásicas permitía a los guionistas explorar los mismos componentes de la serie de 1966, pero desde una perspectiva diferente. Esto proporciona los elementos más destacados de la secuela, sobre todo en todo lo referente al villano de la película (espléndido Benedict Cumberbach) y la recreación de situaciones míticas de uno de los episodios cinematográficos más destacados de la saga, pero al mismo tiempo también da pie a una de las situaciones más tramposas y endebles de la película, la aparición de Spock Prime. La excusa para ofrecer el inevitable cameo de Leonard Nimoy provoca un Deux Ex Machina garrafal (¿recuerdan aquella escena de “Spaceballs. La Loca Guerra de las Galaxias” donde Casco Oscuro utilizaba una copia pirata de la película para localizar a los protagonistas? Bueno, pues esto viene a ser algo similar). Por el resto, Abrams repite la fórmula de éxito de la primera parte. Ya desde ese arranque inspirado en el prólogo de “En Busca del Arca Perdida”, el cineasta vuelve a dejar claro que su impronta no va por la línea dura de la saga Trek y su tendencia a la ciencia ficción especulativa (tanto en lo filosófico como en lo social o cultural), sino por acercar los postulados de la franquicia a los referentes clave en su filmografía como Steven Spielberg o George Lucas. A la cinta no le faltan guiños a la mitología de la franquicia, destacando (aparte de lo concerniente al personaje de John Harrison) la presentación de personajes clave del universo Trek como los Klingons. El director cede terreno a la hora de mantener el planteamiento coral de su anterior película y centra su atención más en la dicotomía entre razón y emoción siempre encarnada por el contraste de personalidades entre Kirk y Spock. Por otro lado, esa oscuridad a la que se refiere el título se concentra en los conceptos de lealtad y sacrificio que los dos protagonistas tendrán que replantearse a lo largo de la trama.
star trek 03
Es cierto que Alex Kurtzman y Robert Orci (a los que además se suma en esta ocasión el también polémico Damon Lindelof) vuelven a priorizar en el guion el efectismo sobre la coherencia argumental, sin embargo, la mezcla de humor, aventura y acción desmedida compone una película espectacular y divertida. A esto hay que sumarle también unos espléndidos efectos especiales y una vibrante partitura musical de Michael Giacchino, quien integra con mayor eficacia su nuevo tema principal en la acción, al mismo tiempo que ofrece fantásticas nuevas incorporaciones como el tema que acompaña al atentado inicial en Londres o el enfrentamiento con los Klingons. “Star Trek. En la Oscuridad” es, por lo tanto, una cinta irregular, pero, pese a todo, en nuestra opinión, consigue elevarse como uno de los blockbusters más disfrutables de este periodo estival.
“PACIFIC RIM”. SI NO SON MACROMACHINES, NO SON LOS AUTÉNTICOS
pacific rim 01
Guillermo del Toro es uno de los nuestros. No es un realizador al uso, sino que realmente comprende y se identifica con ese legado del género fantástico del que beben sus películas. Al contrario que otros directores que se acercan al género sin una conexión previa con sus características, Del Toro se desenvuelve con soltura por estos campos siniestros y siente empatía por los monstruos que los habitan. De hecho, sus películas juegan precisamente con bagaje previo. Si hay algo que no podemos echarle en cara es que conoce cada uno de los mimbres que ha de manejar. Él mismo ha rechazado proyectos suculentos como la tercera entrega de Harry Potter, aludiendo que el suyo no es un cine de niños que hacen magia, sino de los monstruos que se los comen.Tal vez por esa personalidad que no termina de cuajar con las exigencias de la industria, los últimos años han sido tiempos duros para Guillermo del Toro. Tras dirigir en 2008 “Hellboy 2. El Ejército Dorado” y con el éxito internacional de “El Laberinto del Fauno” aún cercano, al director se le planteó la oferta de su vida, sustituir a Peter Jackson al frente de las adaptaciones de la obra de J.R.R. Tolkien y encargarse de “El Hobbit”. Tras dos años de trabajo, la producción no parecía despegar y Del Toro tuvo que abandonar el proyecto. A continuación se embarcó en otro sueño dorado, la adaptación de “Las Montañas de la Locura” de H.P. Lovecraft, para la que también invirtió un tiempo precioso de su vida, encontrándose con que la película era cancelada debido a su elevado presupuesto. Tras este periplo, el director necesitaba de un producto abiertamente comercial con el que recuperar puestos dentro de la industria de Hollywood y qué mejor que una cinta de monstruos y robots gigantes, repleta de efectos especiales, humor, escasa complejidad argumental, que pudiera vender bien a los productores de Hollywood y que se pudiera estrenar en un plazo razonable. Lo que generalmente se llama un producto alimenticio y que a veces parece difícil de explicar desde la etiqueta de “autor”. Sin embargo, no nos equivoquemos. “Pacific Rim” no será la película definitiva de monstruos y mechas (ni pretende serlo), pero sí es una película 100% de Guillermo del Toro.
pacific rim 02
En manos del cineasta, “Pacific Rim” no es una cinta de verano al uso. Lo que para otro director podría haber sido un mero espectáculo de luces, él lo convierte en un sentido homenaje a dos subgéneros de ascendencia nipona, el Kaiju Eiga y el Supaa Robotto (además de a la lucha libre mexicana y al bestiario lovecraftiano), y lo hace de tal manera que para el espectador ocasional la experiencia sea un entretenimiento dinámico y espectacular de grandes efectos especiales, pero para el público iniciado sea un encadenado de referencias y guiños que ayudan a enriquecer las lecturas de la película. Olvídense del guion. A nivel literario, nos encontramos con una trama que podría haber dado para una trilogía, donde ya en el prólogo se nos presenta la llegada de los Kaiju, la creación de los robots, el primer triunfo humano y la caída del programa Jaeger (suficientes ingredientes como para haber constituido por sí solos una primera entrega de una saga). Por otro lado, la construcción de personajes no pasa del cliché y la caricatura, quedando la efectividad de los protagonistas en manos del carisma de los actores (no es por lo tanto casual que los personajes más llamativos estén interpretados por intérpretes de carácter como Idris Elba o Ron Perlman). Todo este proceso de síntesis hace que la película no ahonde en la historia que está contando y que los conflictos de los personajes estén esbozados a un nivel básico para lograr algo de empatía por parte del espectador. Sin embargo, desde el principio queda claro que lo que menos le preocupa al director es la simplicidad de la historia y lo plano de los personajes. Lo que verdaderamente le importa son los robots y los monstruos, lo otro es un impuesto argumental que hay que pagar para justificar la secuenciación de escenas de batallas.
PACIFIC RIM
El triunfo del Guillermo del Toro no está entonces en lo que cuenta, sino en cómo lo cuenta, en el sentido lúdico que inunda toda la película y que incluso hace que podamos perdonarle su tibieza argumental. Básicamente la estructura de la película está construida en base a cinco impactantes set pieces donde escenificar con detalle los enfrentamientos entre los Jaegers y los Kaiju. Es en este apartado donde el cineasta demuestra que no es un realizador al uso colocado por el estudio, consiguiendo devolvernos a ese periodo de la infancia en el que con juguetes en las manos fantaseábamos con grandes enfrentamientos titánicos. Del Toro no quiere una puesta en escena moderna, con planos de cinco segundos y un montaje rápido que no permita al espectador percatarse de lo que sucede en pantalla. Él quiere impactarnos con cada plano, jugar con la perspectiva para abrumarnos con la escala de los contendientes y que sintamos el impacto de los golpes como una avalancha. De hecho, prescinde del uso de armas de fuego, las batallas entre los titanes son a la antigua usanza, es decir, a trompazo limpio. Desde esta perspectiva, lo único que podemos echar en cara a la película es que el clímax final no está a la altura de las set pieces anteriores. La visita al reino de Los Profundos resulta escasa y poco imaginativa frente a la desbordante imaginería exhibida en el resto de la película. “Pacific Rim” es, por lo tanto, un divertimento de autor, una chispeante frivolidad perpetrada por un artista al que la industria le ha vetado proyectos más ambiciosos y complejos.
“ELYSIUM”. LOS MUERTOS Y LOS ILUMINADOS
elysium 01
Una de las últimas incorporaciones al listado de vulgar auteurs es Neill Blomkamp. Ya desde sus primeros cortometrajes (especialmente “Alive in Joburg” de 2006) empezó a apuntar un estilo particular y una preferencia por el género de la ciencia ficción como metáfora de los males de la sociedad moderna. Su puesta de largo en 2009 con “Distrito 9” le situó a nivel internacional como un virtuoso de la cámara y el montaje, con capacidad para la ciencia ficción con mensaje sin prescindir del componente comercial y lúdico de la acción más trepidante. Nacido en Sudáfrica, Blomkamp buscaba establecer con su película una reflexión sobre el pasado de su país con el Apartheid y sobre la desproporcionada distribución de la riqueza entre las clases altas y las más desfavorecidas. Por otro lado, el cineasta, quien poco antes se había postulado como alternativa para dirigir una adaptación del videojuego “Halo” (gracias al aval de Peter Jackson, también productor de “Distrito 9”, pero vetado por el estudio al no ser un nombre conocido), supo incorporar a su puesta en escena elementos narrativos propios del lenguaje de los videojuegos. Además, la cinta se distinguía de la típica producción estadounidense por su representación de la violencia, con planos abiertamente sangrientos y desagradables que apuntaban más bien a una época pretérita del cine. Es cierto que a la par que ofrecía este conjunto de aciertos, la trama se apoyaba en un guion agudo, pero tramposo, donde el personaje protagonista pasaba de ser un gris burócrata, lerdo y calzonazos, a manejar armamento alienígena y estrategias de combate de manera sorprendente e injustificada. Con un presupuesto de 30 millones de euros, la cinta se alzó con una recaudación mundial de casi 211 millones de dólares y con cuatro nominaciones a los Oscars, incluyendo los apartados de mejor guion original y mejor película.
951023 - Elysium
Tras este éxito, Neill Blomkamp pasó de ser un joven realizador desconocido a uno de los realizadores más solicitados de Hollywood. Sin embargo, lejos de dejarse tentar por los cantos de sirena de algún encargo multimillonario, el cineasta prefirió seguir apostando por proyectos propios con “Elysium”, aunque saltando ya a un presupuesto más holgado de 115 millones de dólares. La clave a la hora de conseguir este dinero y al mismo tiempo la capacidad de mantener libertad creativa la encontramos también en la presencia de su actor protagonista, Matt Damon. En esta segunda película seguimos encontrando algunas claves de su opera prima, especialmente en esa fusión de ciencia ficción especulativa, reflexión político-social y acción descarnada. Rodada entre Canadá y México, la cinta nos traslada a un futuro donde las fronteras sociales llegan literalmente a niveles astronómicos. La clase social privilegiada vive en un satélite artificial protegido y exclusivo donde se ha erradicado la delincuencia y la enfermedad. La tierra es considerada un estercolero, donde el resto de la población sobrevive como puede, reprimida en un estado policial, en condiciones de explotación laboral y sin los necesarios servicios sanitarios. En este contexto distópico, el director propone un mensaje criticando las políticas de inmigración actuales y abogando por un sistema sanitario gratuito y universal. Como hiciera en “Distrito 9”, esta reflexión la disfraza de cinta de acción, con un antihéroe protagonista, cubierto de un exoesqueleto de metal que le proporciona una fuerza superior con la que enfrentarse a las represivas fuerzas del sistema. La puesta en escena es contundente y poderosa, magníficamente realizada, con una inteligente combinación de elementos digitales con efectos físicos. El salto a Hollywood no ha coartado a Blomkamp su gusto por una violencia explícita, con apuntes gore que sorprenden en una producción comercial y veraniega de este tipo. El diseño de producción también aporta a la cinta una estética distintiva y, en ningún momento, el apartado visual busca imponerse al argumental.
elysium 03
Sin embargo, como también sucedía con “Distrito 9”, estas virtudes se ven afectadas por un guion irregular y tramposo. Hay un grave desequilibrio entre la descripción que se hace de los habitantes de la Tierra y la representación de la sociedad de Elysium. Los primeros están más definidos, el director se preocupa por subrayar su situación de sometimiento, así como los brotes de libertad en busca de ese paraíso celestial que para ellos supone el satélite donde vive la población privilegiada. Sin embargo, el acercamiento a los segundos es muy deficiente, basado en el cliché y la caricatura para favorecer el posicionamiento en su contra del espectador. Esto queda también reflejado en los papeles principales. Los personajes de Max (Damon) y Frey (Alice Braga) están más trabajados, conocemos sus conflictos internos, hay en ellos además una ambivalencia moral que los hace psicológicamente más ricos e interesantes. Por otro lado, tanto la Secretaria Rhodes (Jodie Foster) como el agente Kruger (Sharlto Copley, protagonista de “Distrito 9” y actor fetiche de Neill Blomkamp) son personajes grotescos, exagerados, más propios de un dibujo animado. Afortunadamente, en estos casos, la construcción del personaje no coarta las excelencias de sus intérpretes. Matt Damon vuelve a demostrar su habilidad para aportar un componente emocional a una interpretación eminentemente física, de manera que resulta verosímil en las escenas de acción, al mismo tiempo que aporta humanidad al personaje. Foster hace un retrato excepcional de esa arpía clasista y arribista, consiguiendo el odio del espectador desde un primer momento sin perder la elegancia, mientras que Copley disfruta con el sadismo y la brutalidad de su personaje, sin embargo, nos quedamos con las ganas de disfrutar de un trabajo más sólido de estos actores de haber contado con papeles menos endebles. A esto se suma que después de dos actos perfectamente construidos, el clímax final de la película se desarrolla de manera precipitada y simplista. La llegada a Elysium y la forma en que se resuelve el conflicto resulta excesivamente naif e idealizada. En cualquier caso, pese a estas asperezas, “Elysium” sigue siendo un producto de calidad, una interesante propuesta de cine comercial donde los aspectos de género y el entretenimiento no están reñidos con el discurso social. Blomkamp mantiene sus virtudes como autor cinematográfico, pero al que aún le quedan asperezas por refinar y perfilar.
“DOLOR Y DINERO”. SIN DOLOR, NO HAY RECOMPENSA
dolor y dinero 01
Para los cinéfilos de pro, Michael Bay es el demonio. Su nombre hace referencia al cine comercial más artificioso y zafio de la actualidad, con su narrativa de video clip de Meat Loaf, donde el volumen de las explosiones está pensado para tapar la falta de guion y donde el catálogo de personajes tiene la profundidad psicológica de una ameba. Esta fama se la ha ganado a pulso con películas como las dos entregas de “Dos Policías Rebeldes” o la trilogía de “Transformers” y cuando el director ha intentado salirse de su etiqueta, como con “Pearl Harbour” o “La Isla”, el experimento le ha salido rana y las ínfulas argumentales acabaron sepultadas de nuevo bajo una amalgama de explosiones y efectos especiales. De su filmografía, los títulos mejor valorados son “La Roca” (en gran parte gracias al carisma de actores como Sean Connery, Nicholas Cage o Ed Harris) y “Armageddon” (donde además de su heterogéneo reparto, salvaba la película su tono gamberro que dejaba claro que la cinta no se tomaba en serio a sí misma), sin embargo, con contadas excepciones (de nuevo “Pearl Harbour” y “La Isla”), sus películas han sido todas éxitos extraordinarios en taquilla, capaces de ofrecer grandes beneficios al estudio a pesar de sus kilométricos presupuestos (cada entrega de “Transformers” rondó los 200 millones de dólares). A pesar de todo esto, no nos sonroja afirmar que, bajo esa fachada de estrella del rock de la industria de Hollywood, reside el más claro exponente de vulgar auteur que nos ha deparado el cine moderno. Michael Bay ha establecido a lo largo de sus dieciocho años de carrera en el cine un sello particular, imitado hasta la saciedad por miles de nuevos aspirantes a directores, pero hasta la fecha nunca igualado. Lo único que le faltaba al director era ese proyecto atípico con el que demostrar que no es únicamente perpetrador de blockbusters insubstanciales y, por fin, parece que lo ha conseguido. Tras los fallidos intentos de desencasillarse como “Pearl Harbour” y “La Isla”, “Dolor y Dinero” nos ha dejado ver la faceta más independiente y corrosiva del cineasta y su mejor película junto con “La Roca”.
PAIN AND GAIN
Al igual que comentábamos sobre Baz Luhrmann, Michael Bay tampoco es un director sutil. El suyo es un cine de trazo grueso y en “Dolor y Dinero” el grosor viene medido por los bíceps de sus protagonistas. Basado en un hecho real que tuvo lugar a mediados de los años 90, el cineasta lleva persiguiendo esta historia desde el año 2000, cuando leyó los artículos del periodista Pete Collins en los que se narraba esta inverosímil historia. Conocedor de lo absurdo de todo, Collins imprimió a su relato un tono ácido y excesivo, que posteriormente ha sido respetado para la adaptación cinematográfica. Todo en la puesta en escena está pensado para subrayar un mundo de espejos distorsionados y falsas apariencias. Aunque el tono irónico y caricaturesco establece una distancia de seguridad del espectador con respecto a los personajes, el cineasta narra la historia desde la perspectiva de estos, ayudándose de todos los elementos que tiene a su alrededor. Así, por ejemplo, que la acción se desarrolle en la ciudad de Miami, donde tuvo lugar la historia real, aporta también esa atmósfera de un lugar que exuda la filosofía de culto al cuerpo y al exceso grotesco. Su protagonista, Daniel Lugo (un Mark Walhberg que nos ofrece uno de los mejores trabajos de su carrera, en sintonía con aquel Dirk Diggler de “Boogie Nights”), tiene dos obsesiones: su físico y ser reconocido como un hombre de éxito. Se trata del mundo de las apariencias donde para ese antihéroe el triunfo y la realidad se pueden moldear igual que hace con su cuerpo a través del fitness. Para sentirse un triunfador, Lugo necesita un reconocimiento social, igual que para sentirse un hombre fuerte y musculoso requiere del halago externo que refuerce su autoestima (algo que queda claro desde la primera escena en la que el protagonista está haciendo abdominales en una fachada).
dolor y dinero 03
“Dolor y Dinero” supone una ruptura con la trayectoria anterior del cine de Michael Bay. Con el presupuesto más bajo de su carrera desde su debut con “Dos Policías Rebeldes”, no se trata de una cinta de acción, sino una comedia negra (negrísima), grotesca y excesiva, donde el ritmo de la narración no viene determinado por las persecuciones y las explosiones que siempre han imperado en su carrera, sino en la interacción de los tres personajes protagonistas y (sí, aunque suene extraño decirlo cuando nos referimos a Michael Bay) en el guion. “Dolor y Dinero” es la primera película del cineasta que verdaderamente se sustenta en un trabajo de guion y construcción de personajes. A nivel interpretativo, contamos con unos Mark Wahlberg y Dwayne Johnson en plena sintonía con sus papeles, frente a Anthony Mackie, quien pese a su excelente trabajo, queda en desventaja por la falta de carisma de su personaje. Tony Shalhoub y Ed Harris hacen también sendas espléndidas composiciones dando peso a los secundarios, brillando especialmente el primero en sus interacciones con Dwayne Johnson. Menos trabajado resulta el apartado femenino. Ya de por sí el cine de Michael Bay nunca se ha caracterizado por un gran desarrollo de estos personajes, evidenciando siempre una lectura tremendamente machista. Aquí no es para menos, de hecho, el personaje de Sorina Luminita (interpretado por Bar Paly) es el summum de las rubias tontas de la filmografía de este cineasta. El papel de Rebel Wilson tiene un poco más de peso, pero igualmente queda demasiado desdibujado como para tener verdadera entidad. Es cierto que el director emplea sus recursos narrativos habituales (travellings circulares y ascendentes en ralentí entorno al protagonista, planos generales a cámara lenta del trío de culturistas con explosión de fondo, montaje rápido y de planos cortos para la huida de la policía), sin embargo, aquí ese estilo enfático de Michael Bay juega una función diferente, ya que va en sintonía con el tono épico y megalómano con el que el protagonista interpreta los acontecimientos desde su personalidad psicopática. La violencia que se describe no es la propia del cine de acción moderno, sino un compendio de escenas de torturas y descuartizamientos que elevan al máximo exponente el tono de humor negro y macabro de la película. Todo esto convierte a “Dolor y Dinero” en una propuesta inesperada y gratificante por parte de un director que parecía que lo tenía todo dicho y que, de repente, ha sabido reciclarse y demostrar que su firma sirve para algo más que para aparatosos juguetes cinematográficos. Evidentemente, su recaudación está lejos de poder competir con sus títulos más taquilleros, pero sí podemos encontrar en ella ingredientes para convertirse en una película de culto instantáneo.
dolor y dinero 04

ESTRENOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE

$
0
0

Este fin de semana impera la comedia en diferentes modalidades. Tenemos comedias costumbristas, de fantasía y de acción. Tres títulos de peso llegan a nuestras carteleras, intentando mantener el espíritu vacacional, aunque ya muchos se han reincorporado al trabajo.

hiroku

Llega a las pantallas nacionales el primer largometraje de animación producido íntegramente en Canarias. “Hiroku: Defensores de Gaia” es obra de la productora OEK, radicada en La Laguna, Tenerife, y de un reducido equipo de artistas capitaneado por Saúl Barreto y Manuel González Mauricio. Con un coste de dos millones de euros y tras casi cuatro años de producción, el film está comenzando su fase de comercialización internacional.

Año 2122 (20 años después del cataclismo planetario). La invención de la máquina para el control del clima, por parte del profesor Shivata y su discípula Hiroku, desemboca en la muerte del profesor. Hiroku y su amigo Joe deben huir de la ciudad hermética de Kanecity, acusados del crimen. Con el apoyo de un extraño mecenas, Nagual, crearán los Defensores de Gaia, un grupo multirracial de jóvenes, que desde su cuartel general bajo el Teide, se enfrentarán a la Corporación dirigida por el tirano Kane, para salvar el planeta.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, Canarias Cultura en Red, la Televisión Canaria, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, y con un evidente mensaje de protección del medio ambiente, la película tiene una clara voluntad didáctica. Sus directores han querido concienciar sobre la importancia vital que tiene la defensa de la naturaleza, así como transmitir otros valores.

la gran familia española

Esta semana la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España anunció las cuatro películas escogidas como finalistas de cara a los Oscars 2014. Entre estos títulos se encuentran “15 Años y un Día” de Gracia Querejeta, “Alacrán Enamorado” de Santiago Zannou, la aún inédita “Caníbal” de Manuel Martín Cuenca y el estreno nacional de esta semana “La Gran Familia Española”, el último trabajo de Daniel Sánchez Arévalo tras “Azuloscurocasinegro”, “Gordos” y “Primos”.

"La Gran Familia" es una comedia acerca de una boda que transcurre durante la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Ese día de catarsis colectiva, mientras el país se paralizaba, una familia compuesta por cinco hermanos con nombres bíblicos: Adán, Benjamín, Caleb, Daniel y Efraín, también se va a enfrentar al partido más importante de su vida. ¿Serán capaces de ganar? ¿Vale ganar de cualquier manera? ¿Se puede perder con dignidad? ¿Hay que jugar al ataque o es mejor defenderse y jugar al contragolpe?

Para esta comedia coral, con ciertas reminiscencias del clásico “Siete Novias para Siete Hermanos”, el cineasta ha reunido a un importante grupo de actores, elegidos entre lo más selecto del panorama nacional y muchos de ellos también reincidentes en su cine. Los cinco hermanos están interpretados por Antonio de la Torre (Adán), Quim Gutiérrez (Caleb), Miquel Fernández (Daniel), Patrick Criado (Efraín), Roberto Álamo (Benjamín). Les acompañan Verónica Echegui, Sandra Martín, Arancha Martí, Raúl Arévalo y Héctor Colomé.

percy jackson

En 2010, con el cierre de la franquicia de Harry Potter a las puertas, Hollywood inició la búsqueda de una nueva franquicia de fantasía juvenil que pudiera recoger el testigo. A día de hoy, aún no la ha encontrado, pero uno de los candidatos fue Percy Jackson, personaje inspirado en la mitología griega y creado por el escritor Rick Riordan. La cinta fue dirigida por Chris Columbus y contó con secundarios de lujo como Sean Bean, Pierce Brosnan, Uma Thurman o Rosario Dawson. A pesar de esto, la taquilla no respondió y las aspiraciones de franquicia quedaron paralizadas. Ahora, tres años más tarde, nos llega “Percy Jackson y el Mar de los Monstruos”, ahora con pretensiones más modestas y dirigida por Thor Freudenthal (“Hotel para Perros”, “El Diario de Greg”).

Esta nueva aventura continua el viaje épico del joven semidios en busca de su destino. Para salvar su mundo, Percy y sus amigos deben encontrar el Vellocino de Oro. Embarcándose en una peligrosa odisea por las aguas del Mar de los Monstruos (conocido por los humanos como el Triángulo de las Bermudas) lucharán contra terribles criaturas, un ejército de zombies y el Demonio definitivo.

La cinta recupera a los protagonistas de la cinta original, Logan Lerman (a quien su papel en “Las Ventajas de Ser un Marginado” le ha proporcionado muchas más alegrías que su papel de Percy Jackson), Alexandra Daddario (cuya carrera ha continuado más por el medio televisivo, con series como “Ladrón de Guante Blanco”, “Parenthood” o “True Detective”) y Brandon T. Jackson (“Tropic Thunder”, “Esta Abuela es Mi Padre”). Además ha contado con la participación estelar de Sean Bean (de nuevo en el papel de Zeus), Nathan Fillion (Hermes) o Stanley Tucci (Dionisios).

asalto al poder

Si el verano arrancaba con “Objetivo: La Casa Blanca”, ahora, tres meses después, nos llega “Asalto al Poder”, otra propuesta de cine de acción donde la residencia del Presidente de los Estados Unidos es nuevamente asaltada por terroristas. En esta ocasión, la dirección corre a cargo de Roland Emmerich, un cineasta ya habituado a destruir este emblemático edificio en títulos como “Independence Day” o “2012”. Con un presupuesto mucho mayor que la cinta de Antoine Fuqua (70 millones de dólares frente a los 150 millones del estreno de esta semana), “Asalto al Poder” ofrece un mayor despliegue de efectos especiales digitales, muchos de ellos destinados a reproducir la Casa Blanca.

Al Policía del Capitolio John Cale le acaban de rechazar en lo que sería su trabajo ideal, dentro del Servicio Secreto y protegiendo al Presidente James Sawyer. Como no quiere decepcionar a su hija, lleva a la pequeña a realizar un tour dentro de la Casa Blanca. En ese momento un grupo de paramilitares fuertemente armados asalta el edificio. Ahora con el tiempo agotándose y Gobierno de la nación inmerso en el caos, Cale está dispuesto a salvar al Presidente, su hija y al país.

Channing Tatum y Jamie Foxx forman pareja de acción, mientras que los principales papeles secundarios recaen en Maggie Gyllenhaal, James Woods, Richard Jenkins y Joey King.

ESTRENOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE

$
0
0

Mientras en las carteleras el asalto a la Casa Blanca de Roland Emmerich logra imponerse como título más taquillero, la propuesta para este fin de semana pasa por el terror español, la fantasía medieval para toda la familia, esperados biopics y comedias de corte sobrenatural. Algunos de estos títulos siguen marcando aún los últimos coleteos del verano, otros nos van adelantando la temporada que viene, que todo parece indicar que estará dominada por el género biográfico.

para elisa

El director Juanra Fernández debuta en el terreno del largometraje con “Para Elisa”, cinta de terror, producida con financiación privada (su presupuesto fue de unos ajustados 700.000 €), que toma como referencia la popular composición de Beethoven para presentarnos una historia de corte gótico. Protagonizada por Ona Casamiquela, cuenta también con la participación de Ana Turpin, Luisa Gavasa, Jesús Caba, Sheila Ponce, Enrique Villén y Pep Antón Muñoz.

Subir una escalera, entrar en el tercero izquierda, avanzar por un pasillo acompañada de una dulce melodía infantil, tomar un té con pastas y conocer a una inocente niña a la que cuidar puede ser el principio de una tarde cualquiera para una joven estudiante universitaria. Pero si al atravesar el umbral de esa puerta te adentras en la boca del mal, en la casa de Diamantina, en el salón de juegos de Elisa, y tú, la joven estudiante, te conviertes en el juguete de una desequilibrada, entonces ya no es una tarde cualquiera, es la última tarde...

justin y la espada del valor

Desde su posición de privilegio en Hollywood, Antonio Banderas ha procurado siempre dar cabida internacional a títulos de producción española. Una de sus más interesantes apuestas ha sido por el cine de animación, asociando su productora, Green Moon, con el estudio Kandor Graphics. Ya en 2008 marcaron la senda a seguir con la cinta “El Lince Perdido”; un año más tarde, “La Dama y la Muerte” optó a los Oscars en la categoría de Mejor Corto de Animación, y ahora regresan con “Justin y la Espada del Valor”, dirigida por Manuel Sicilia.

Ambientada en un mágico mundo medieval con el que los niños siguen soñando, es una emocionante historia que nos habla de la constancia con que un chico persigue su propio sueño: convertirse en caballero. Es una aventura llena de emoción, acción y diversión, en la que se entremezclan la amistad, el honor y el valor. Justin vive en un reino que ha desterrado a los caballeros y está ahora gobernado por burócratas. Su sueño es llegar también a ser caballero, pero su padre, Reginald, alto consejero de la corte, pretende que su hijo siga sus pasos y se convierta en abogado. Asaltado por las dudas, Justin visita a su abuela GRAN, que le contará la verdadera historia de su abuelo: Sir Roland fue el caballero más noble del reino, y lo defendió con su vida hasta que fue asesinado por el malvado Sir Heraclio. Contra los deseos de su padre, Justin escapa en pos de su sueño iniciando así el camino para convertirse en Caballero.

La cinta ha sido producida pensando en el mercado internacional, de ahí que en su doblaje en inglés se haya contado con figuras como Saoirse Ronan, el propio Antonio Banderas, Charles Dance, Mark Strong, Freddie Highmore, Olivia Williams, Julie Walters, Alfred Molina, James Cosmo o Rupert Everett. En nuestro país, las únicas voces famosas que vamos a escuchar son las de Banderas que repite papel e Inma Cuesta (“Águila Roja”, “Primos”), delegando el resto de los personajes en dobladores profesionales.

jobs

Steve Jobs es una figura clave para entender los cambios tecnológicos e incluso sociales de este siglo XXI. Su fallecimiento el 5 de octubre de 2011, víctima de un cáncer de páncreas, hizo que su legado quedara aún más patente, al mismo tiempo que impulsó este biopic dirigido por Joshua Michael Stern y protagonizado por Ashton Kutcher.

Sólo se necesita una persona para empezar una revolución. La extraordinaria historia de Steve Jobs, innovador y extraordinario empresario al que no se le interpuso nada en el camino a la grandeza. La película cuenta la épica y turbulenta historia de Jobs mientras abría un camino que cambió la tecnología – y el mundo – para siempre.

Junto a un Ashton Kutcher que saca partido de su parecido físico con el personaje que interpreta tenemos también un importante elenco de actores entre los que podemos destacar a James Woods, Amanda Crew, Dermot Mulroney, J.K. Simmons, Lukas Haas, Matthew Modine y Lesley Ann Warren.

ripd

El director Robert Schwentke, responsable de la primera entrega de “Red”, vuelve a adentrarse en el terreno de la acción y la comedia, aunque ahora también con toques de fantasía, en “RIPD. Departamento de Policía Mortal”, adaptación del comic homónimo escrito por Peter Lenkov y publicado por la editorial Dark Horse.

El veterano sheriff Roy Pulsifer (Jeff Bridges) ha pasado toda su vida profesional en las legendarias fuerzas del orden R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal siguiendo la pista a seres monstruosos disfrazados de personas normales. ¿Su misión? Detener y llevar ante la justicia a unos delincuentes muy especiales que intentan escaquearse del Juicio Final buscando refugio en la desprevenida Tierra. Cuando el ocurrente Roy se ve obligado a trabajar con el detective Nick Walker (Ryan Reynolds), que iba camino de convertirse en una estrella de la policía, los dos compañeros tendrán que superar sus diferencias para alcanzar el más alto nivel profesional. Al descubrir un plan para acabar con la vida en el planeta, dos de los mejores hombres del R.I.P.D deberán recuperar el equilibrio cósmico… si no quieren que el túnel del Más Allá empiece a mandar almas furiosas en la dirección equivocada.

El reparto está encabezado por Ryan Reynolds y Jeff Bridges, a los que dan la réplica Kevin Bacon y Mary-Louise Parker.

rush

Tras “El Desafío: Frost Contra Nixon”, el director Ron Howard vuelve a aliarse con el guionista y dramaturgo Peter Morgan en “Rush”, historia que también se basa en hechos reales y que nos traslada a la Edad de Oro de la Fórmula 1 en los años 70.

“Rush” retrata la poderosa historia real de los dos mayores rivales que el mundo de las carreras ha conocido: El apuesto playboy inglés, James Hunt, y su metódico y brillante oponente, Niki Lauda. Siguiendo sus vidas personales dentro y fuera de la pista, los dos pilotos se presionan a sí mismos hasta llegar al límite de su resistencia física y psicológica, donde no existen atajos hacia la victoria ni margen de error. Si cometes uno, mueres.

Los dos papeles principales están interpretados por Chris Hemsworth y Daniel Brühl, a los que acompañan Natalie Dormer, Olivia Wilde, Tom Wlaschiha y Alexandra Maria Lara.

“RIDDICK”. BACK TO BASICS

$
0
0

riddick

Entre el año 2000 y 2002, tres fueron las películas que forjaron el estrellato de Vin Diesel, “Pitch Black”, “A Todo Gas” y “xXx”. El actor, que previamente había optado por títulos de diferente índole (“Salvar al Soldado Ryan”, “El Gigante de Hierro”, “El Informador”), pasó de la noche a la mañana a convertirse en una de las principales bazas del cine de acción en un momento en el que el modelo de actioner de finales del siglo XX estaba ya completamente devaluado. Si bien de todos ellos el que ha acabado siendo más rentable para el actor es el de Dom Toretto en la franquicia de “A Todo Gas”, lo cierto es que la estrella le guardar un mayor afecto al primero de todos, Richard B. Riddick, un asesino convicto, originario del planeta Fury, huido de la justicia y convertido en el gran mariscal del ejército de los Necrófagos la última vez que tuvimos ocasión de encontrarnos con él.

pitch-black

Pero empecemos por el principio. Cuando se estrenó en el año 2000, “Pitch Black” no las tenía todas consigo. Rodada con un presupuesto de escasos 23 millones de dólares, consiguió atraer la atención de la Universal en parte gracias a la reputación que se estaban ganando su director y su estrella. David Twohy era conocido más por su faceta de guionista gracias a su libreto para “El Fugitivo” (aunque previamente había guionizado también algunas cintas de fantasía como “Critters 2”, “Warlock el Brujo”) y su carrera como director le había proporcionado algún éxito discreto como la película de ciencia ficción “¡Han Llegado!”, protagonizada por Charlie Sheen. Interesando en la fantasía más pulp, con “Pitch Black” supo sacar fuerzas de flaqueza y sacar partido de las carencias de la producción para ofrecer un interesante survival espacial. El conflicto de personajes y la creación de suspense cogió a los espectadores por sorpresa y les condujo por una trama sencilla, pero trepidante. Con un metraje ajustado y un inteligente uso del ritmo y la concisión narrativa, la película acabó ingresando 53 millones de dólares en todo el mundo y adquiriendo la etiqueta de película de culto. En 2002 Vin Diesel estaba en la cresta de la ola, su filmografía iba viento en popa y tenía ante sí tres franquicias que se peleaban por contar con él. Con las secuelas de “Pitch Black”, “A Todo Gas” y “xXx” a la espera de su firma para obtener luz verde, Diesel se quedó con uno de sus tres hijos, Riddick, rechazando participar en las otras dos. “A Todo Gas 2” pasó a estar protagonizada por su otra estrella, Paul Walker, e introducir un nuevo personaje, Roman Pearce, interpretado por Tyrese Gibson; mientras que “xXx 2: Estado de Emergencia” quedó en manos de Ice Cube. Por su parte, David Twohy y Vin Diesel tenían planes muy ambiciosos para Riddick. Después de probar las penurias de la primera parte, ahora contaban con 105 millones de dólares de presupuesto para convertir aquella primera entrega sencilla y eficaz en todo un ambicioso y épico universo pulp.

las crónicas de riddick

“Las Crónicas de Riddick” pasó a ser todo lo contrario de su primera entrega. Donde antes había un número limitado de personajes, ahora tenían un extenso reparto. Si allí, los protagonistas no eran rostros conocidos, ahora se contaba con intérpretes de cierto peso y prestigio como Colm Feore, Judi Dench o Thandie Newton. Si la acción de “Pitch Black” estaba limitada a un único espacio, ahora el protagonista viajaría por toda la galaxia, al más puro estilo de la space opera clásica. Si en el año 2000 se tuvo que jugar con el suspense y la sugerencia para lidiar con la falta de efectos especiales, ahora se presentaría un lujoso y barroco diseño de producción, con ciudades, naves espaciales y ejércitos recreados por ordenador. Incluso el guion, que en la original era algo meramente funcional, pasaba en la secuela a tomar un tono shakesperiano, con diálogos rimbombantes y guiños a obras del bardo de Stratford-upon-Avon como “La Tempestad” o “MacBeth”. Desgraciadamente, nada de esto redundó en una mejoría en el resultado final, más bien lo contrario. La ambición desmedida por convertir al personaje de Riddick en el protagonista de una saga épica de influencia lucasiana se dejó devorar por su costosa envoltura, mientras que la narración naufragaba en un mar de dispersión y desorden. El resultado fue una película confusa y aburrida, que si bien alcanzó los 115 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, quedó lejos de ser rentable para el estudio; mientras que “A Todo Gas 2”, con un presupuesto menor (75 millones), se alzaba con más de 236 millones pese a la ausencia de Vin Diesel.

diesel twohy

El fracaso de “Las Crónicas de Riddick” dejó tocada la carrera de su estrella, quien durante cuatro años vio peligrar su continuidad en la industria de Hollywood. Fue su regreso a la franquicia de “A Todo Gas” lo que corrigió ese rumbo de caída libre que había emprendido y que, aprendida la lección, se ha convertido en el principal (casi único) sustento de su filmografía en los últimos cuatro años, encadenando tres secuelas (además de una cuarta ya en proceso de rodaje). Pese al éxito de Toretto, Diesel seguía obsesionado con su personaje de Riddick, hasta el punto de que su cameo al final de “A Todo Gas: Tokyo Race” en 2006, fue un acuerdo llegado con Universal para poder recuperar los derechos de la franquicia del furiano. Tanto él como David Twohy pasaron años intentado dar forma a la tercera entrega, siempre con la barrera del presupuesto obstaculizando sus objetivos. El descalabro de “Las Crónicas de Riddick” les había cerrado las puertas de la financiación, obligándoles a redefinir conceptos y recortar gastos. Finalmente, la producción consiguió el impulso que necesitaba hipotecando la estrella su casa para poder conseguir los 30 millones de dólares necesarios para rodar la siguiente aventura. Financiada por lo tanto de manera independiente y trasladando la producción a Canadá, “Riddick” estaba lista para despegar.

Riddick 02

La opción a la que recurrieron los dos artistas fue olvidarse de sus aspiraciones anteriores y regresar a los planteamientos originales. En los primeros minutos de película, “Riddick” se deshace de un plumazo del final abierto de la entrega anterior y nos devuelve a terreno pretérito (enlazando más tarde la trama con la primera película). Durante la primera media hora de metraje, vemos a nuestro héroe abandonado en un planeta hostil, enfrentándose con la violenta fauna para poder sobrevivir. Esta breve pieza sirve para introducir al personaje a los nuevos espectadores, al mismo tiempo que recuerda las características del furiano a los que ya le han acompañado en sus aventuras anteriores. El espíritu puramente pulp y de serie B regresa a la franquicia, al mismo tiempo que se hace una exhibición de fuerza en un intento de demostrar que el escaso presupuesto no es ápice para prescindir de ambiciosos efectos especiales. Es en esta media hora donde el diseño de producción a la hora de presentar el nuevo planeta, así como el CGI empleado para recrear las nuevas criaturas alcanzan su mayor (y mejor) exposición, sin prescindir de ese toque de “cartón piedra” digital que forma parte de la estética de la serie. La descripción de Riddick como impávido tipo duro, un superviviente nato capaz de afrontar todo tipo de amenazas, queda patente en este primer bloque en el que el protagonista se enfrenta a una situación totalmente adversa, en unas condiciones físicas aciagas, y logra imponerse a la naturaleza hostil acogiéndose a la ley del más fuerte.

Riddick 01

Lamentablemente, lo verdaderamente interesante y novedoso para la franquicia que aporta esta tercera entrega acaba ahí. Una vez superado ese extenso bloque introductorio y con la llegada del grupo de mercenarios, la hora y media restante de metraje pasa a convertirse en un remake mediocre de “Pitch Black”. Volvemos a tener un ambiente agresivo, con un grupo de personajes curtidos y enfrentados, que deberán solventar sus conflictos y cooperar para poder escapar, con Riddick como paulatino líder y única esperanza de supervivencia. Lo que hace 13 años resultaba novedoso e inesperado, aquí ha perdido todo conato de sorpresa, convirtiéndose la cinta en una réplica carente de originalidad de la anterior. Por mucho que la trama conceda un extenso pasaje de presentación de personajes para el grupo de mercenarios, estos no pasan de burdos clichés, dependiendo exclusivamente de las habilidades de los actores que los interpretan para mantenerse en la memoria del espectador. En este sentido, los dos únicos que lo logran son Jordi Mollá y Katee Sackhoff, el primero llevando su papel a límites de histrionismo caricaturesco que logran que ni él ni los espectadores se lo tomen en serio; la segunda demostrando una vez más su habilidad para encarnar a mujeres de armas tomar (aunque por el camino tenga que sufrir algunas escenas gratuitas y diálogos retrógrados y degradantes, cargados de un machismo trasnochado, por ser la única fémina del reparto). Para colmo de males, esta presentación de personajes supone una larga ausencia del personaje principal, al mismo tiempo que un parón en el ritmo y la acción de la película. Una vez Riddick regresa a escena todo se precipita al enfrentamiento final con las bestias del planeta, enfatizando aún más el tono chulesco del protagonista y lo inverosímil de la acción. La puesta en escena de Twohy busca ser contundente y vibrante, pero no llega más allá de una colección de estampitas propias de las ilustraciones de cualquier novela de ciencia ficción pulp, pero que, más que emoción y entusiasmo, lo que genera en el espectador es estupor e hilaridad.

Riddick 03

No podemos considerar a “Riddick” como una secuela de “Pitch Black” y “Las Crónicas de Riddick”, ya que su trama no hace avanzar la historia; más bien es un episodio estanco, sin otra aspiración que hacer caja, mantener la franquicia viva y el interés del espectador a la espera de tiempos mejores con los que poder retomar los ambiciosos proyectos que David Twohy y Vin Diesel tienen para su protagonista. Sin embargo, visto lo visto, poco interés nos genera el futuro de una franquicia que nunca debió ir más allá de aquella buena sensación generada con su primera entrega.

Riddick 04

ESTRENOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE

$
0
0

El último fin de semana de septiembre se presenta prometedor en cuanto a estrenos cinematográficos llamativos y variados. La firma de dos cineastas tan personales como Álex de la Iglesia y Michel Gondry definen las propuestas más arriesgadas, mientras que el relato real de las aventuras de la Kon-Tiki y el vehículo estelar para Mark Wahlberg y Denzel Washington “2 Guns” cierran una selección de títulos atípicos que alejan definitivamente las carteleras del marco de películas veraniegas.

las brujas de zugarramurdi

Nadie puede negar que Álex de la Iglesia (aliado con su guionista habitual Jorge Guerricaechevarría) es un director muy personal que imprime su personalidad a cada título que dirige, sin embargo, frente a propuestas más acotadas como su anterior propuesta, “La Chispa de la Vida”, destaca su vertiente más desatada, a la que sin duda pertenece su última película, “Las Brujas de Zugarramurdi”, una comedia grotesca y sobrenatural que nos devuelve al Álex de la Iglesia de títulos como “Acción Mutante”, “El Día de la Bestia” o “Balada Triste de Trompeta”.

Un grupo de hombres desesperados deciden atracar una tienda de "Compro oro". Desgraciadamente, Jose, el protagonista, tiene que llevarse a su hijo Sergio, de ocho años, al atraco. Es martes, y como divorciado, martes y fines de semana alternativos los pasa sí o sí con su hijo. Antonio, otro de los atracadores, pierde el coche porque su mujer se lo ha llevado para hacer la compra. Tienen el botín, una bolsa con 25.000 anillos de oro, pero no tienen un pobre vehículo con el que escapar. Paran un taxi que conduce Manuel, otra víctima de una situación conyugal insatisfactoria. Deciden escapar a Francia, porque José, además, le ha prometido a Sergio que vivirán en Disneylandia. A todo esto, la mujer de José echa de menos a Sergio, que debería estar en casa a las ocho y media. Acude a la policía, pero los inspectores encargados del caso no parecen controlar la situación como a ella le gustaría, así que decide ir en busca de Sergio por su cuenta. Mientras, los atracadores entran en los bosques impenetrables de la Euzkadi profunda, tierra de akelarres y sorgiñas. Los 25.000 anillos son una auténtica maldición: terminan cayendo en las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. Un justo castigo a sus fracasos con el sexo opuesto. Las brujas encerradas en la misteriosa mansión de Zugarramurdi querrán apoderarse de los anillos a toda costa, y de paso, arrancarles el alma a nuestros protagonistas.

“Las Brujas de Zugarramurdi” cuenta con un extenso reparto encabezado por Mario Casas y Hugo Silva, quienes debutan en el cine del director. Junto a ellos un conjunto de nombres recurrente en la filmografía de De la Iglesia: Carmen Maura, Terele Pávez, Carolina Bang, Carlos Areces o Santiago Segura; además de otros menos habituales, pero también en sintonía con el espíritu de la película como Javier Botet, Macarena Gómez, María Barranco, Secun de la Rosa, Pepón Nieto, Enrique Villén, Julián Valcárcel-Carbonell, Jaime Ordóñez o Beatriz Urzáiz.

la espuma de los días

Cuando se trata de llevar al cine novelas consideradas inadaptables, lo mejor es recurrir a cineastas inclasificables. Ese es el caso de Michel Gondry, peculiar director, autor de títulos con un universo muy particular como “Olvídate de Mí” o “La Ciencia del Sueño”, quien tras el fracaso de su primera superproducción hollywoodiense (“The Green Hornet”) y un par de proyectos de escasa difusión (“Is the Man Who Is Tall Happy?: An Animated Conversation with Noam Chomsky” y “The We and the I”) regresa a primera fila con “La Espuma de los Días”, adaptación de la mítica novela de Boris Bian, que ya había sido adaptada al cine en 1968 por Charles Belmont, con Jacques Perrin, Marie-France Pisier como protagonistas.

La cinta nos presenta la poética y surrealista historia de Colin, un joven idealista e imaginativo, y Chloe, una chica que parece ser la letra de la canción de Duke Ellington “Mood Indigo” hecha realidad. Su idílico matrimonio sufre un revés cuando Chloe enferma por un nenúfar que empieza a crecer en su corazón. Para pagar sus facturas médicas en este París de fantasía, Colin debe emprender una serie de trabajos a cual más rocambolesco mientras alrededor de ambos su apartamento se va desintegrando y sus amigos –entre ellos el talentoso Nicolas y Chick, gran fan del filósofo Jean-Sol Partre- comienzan a desaparecer.

La cinta está protagonizada por Romain Duris (visto recientemente en “Populaire”) y Audrey Tautou (la sempiterna “Amelie”), a los que acompañan actores como Gad Elmaleh (“El Capital”), Omar Sy (“Intocable”), Aïssa Maïga o Charlotte Lebon.

kon tiki

Hablar de Thor Heyerdahl es referirnos a una figura fundamental del siglo XX, cuyos estudios en materia de etnografía revolucionaron muchos dogmas científicos. Gran aventurero, sus expediciones marcan ese espíritu en busca de conocimiento que definió la lucha del ser humano por alejarse del pesimismo existencialista de mediados del siglo XX producido por las dos Guerras Mundiales.

Kon-Tiki nos sitúa en 1947, cuando el mundo se sorprendió por el entusiasmo del joven antropólogo y aventurero noruego Thor Heyerdahl al emprender una expedición asombrosa y peligrosa: un viaje de 8.000 quilómetros a través del océano Pacífico a bordo de la balsa Kon-Tiki. Sus investigaciones durante los años que vivió en las Islas Marquesas con su esposa, le hicieron llegar a la conclusión que la Polinesia había sido colonizada por los habitantes de América del Sur, llegando desde el Este. Contra todas las opiniones de los expertos, Thor decidió probar su teoría, realizando él mismo, el legendario viaje. Después de reproducir el diseño de la balsa original, Thor y cinco amigos aventureros iniciaron el viaje desde Perú, teniendo que sobrevivir a las tormentas, tiburones y todos los peligros inimaginables que el océano les tenía reservados. El viaje épico del Kon-tiki marcó una generación que vivió a través de los ojos de Thor Heyerdahl una de las aventuras más épicas del siglo XX. Un viaje que el mismo protagonista rodó y presentó en un documental que ganó el Oscar en 1952. También el libro fue un éxito, traducido a 70 idiomas y con más de 50 millones de copias vendidas.

Dirigida por Joachim Roenning y Espen Sandberg (ahora al frente de la quinta entrega de “Piratas del Caribe”), “Kon-Tiki” es una ambiciosa producción (la cinta más cara del cine noruego) protagonizada por Pal Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Odd Magnus Williamson, Jakob Oftebro, Tobias Santelmann y Gustaf Skarsgård, este último hijo de Stellan Skarsgård (“Los Vengadores”, “Millenium. Los Hombres que no Amaban a las Mujeres”), hermano de Alexander Skarsgård (“True Blood”) y conocido gracias al éxito de la serie de televisión “Vikingos”. La película fue nominada en la pasada edición de los Oscars en el apartado de Mejor Película de Habla No Inglesa y fue la cinta inaugural el pasado mes de julio de Fimucinema, Festival Internacional de Música y Cine de Tenerife.

2 guns

El director islandés Baltasar Kormákur se dio a conocer en el año 2000 con su opera prima como realizador “101 Reikiavik”, debutó en Hollywood en 2005 con “Verdades Ocultas” y el año pasado dio el salto a primera fila en Estados Unidos con “Contraband”, remake de “Reykjavík Rotterdam” que él había protagonizado en 2008 y que estaba protagonizada por Mark Wahlberg. Ahora director y actor vuelven a coincidir al frente de “2 Guns”, thriller de acción con toques de comedia, basado en una novela gráfica de Steven Grant y co-protagonizado por Denzel Washington.

Dos agentes inmersos en una misma operación llevan investigaciones paralelas para sus diferentes agencias. Ninguno de ellos sabe que el otro es un agente federal encubierto. Desde hace 12 meses, el agente de la DEA Bobbt Trench y el oficial naval de inteligencia Marcus Stigman trabajan como infiltrados en una organización mafiosa que trafica con drogas. Cada agente desconfía tanto de su compañero como de los criminales que pretenden detener. Cuando su intento por infiltrarse y recuperar millones de un cártel de la droga mexicano se descontrola, Trench y Stigman se ven desacreditados por sus superiores. Cuando unos les quieren entre rejas y los otros muertos, sólo podrán contar él uno con el otro. Desafortunadamente para sus perseguidores cuando se lleva años siendo parte de los malos se aprende mucho por el camino.

Junto a las estrellas, Mark Wahlberg y Denzel Washington, el reparto reúne también a reconocidos actores de carácter como James Marsden (“X-Men”), Paula Patton (“Misión Imposible. Protocolo Fantasma”), Bill Paxton (“Big Love”), Edward James Olmos (“Galactica. Estrella de Combate”), Robert John Burke (“Person of Interest”) o Fred Ward.

Viewing all 495 articles
Browse latest View live